Inspirada no Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis, mostra apresenta obras de artistas que utilizam elementos da natureza numa relação colaborativa

A partir de 27 de fevereiro, o MAM apresenta a exposição Natureza franciscana, que oferece uma noção contemporânea da relação colaborativa entre o ser humano e a natureza. Com curadoria de Felipe Chaimovich, a mostra é organizada a partir das estrofes do Cântico das Criaturas, canção escrita por Francisco de Assis, provavelmente entre 1220 e 1226, reconhecida como texto precursor das questões referentes à ecologia.

Para contemplar a linha de arte e ecologia, o curador selecionou artistas que utilizam elementos da natureza em suas produções, reunindo 18 obras da coleção do museu somadas a 19 empréstimos, totalizando 37 trabalhos que são exibidos em diferentes suportes como fotografia, desenho, gravura, vídeo, livro de artista, instalação, obra sonora, objeto, escultura e bordado. “As obras originam-se de relações com os elementos descritos no Cântico: sol, estrelas, ar, água, fogo, terra, doenças e atribulações e, por fim, a morte”, explica Chaimovich, estudioso da obra de Francisco de Assis há 15 anos.

Sobre a exposição

Dividida conforme os elementos citados na canção Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis, a mostra começa com o sol representado pela fotografia em cores Lâmpada (2002), da artista Lucia Koch, ao lado das fotografias em preto e branco The celebration of light (1991), de Marcelo Zocchio, e dos 12 livros da série I got up (1968-1979), do japonês On Kawara.

O elemento água é tematizado pelas fotografias A line in the arctic #1 e A line in the arctic #8 (2012), do paulistano Marcelo Moscheta, e pelas obras relacionados ao projeto Coletas, da artista multimídia Brígida Baltar, que incluem imagens da série A coleta da neblina (1998-2005), cinco desenhos de nanquim sobre papel (2004), a escultura de vidro A coleta do Orvalho (2001) e o vídeo Coletas (1998-2005).

Em contraponto, o fogo é simbolizado pelo vídeo Homenagem a W. Turner (2002), de Thiago Rocha Pitta, e pelos vestígios de fumaça sobre acrílico e sobre papel feitos pela escultora e desenhista Shirley Paes Leme. O elemento ar fica a cargo da escultura Venus Bleue, do artista francês Yves Klein. As estrelas são apresentadas por meio de sete fotografias do alemão Wolfgang Tillmans. Representando a terra, são expostas 30 caixas de papelão cheias de folhas e galhos de árvore embalados em plástico, papelão e fotografias em cores, instalação feita em 1975, por Sérgio Porto, além do relevo em papel artesanal (1981), de Frans Krajcberg.

As doenças e atribulações são tematizadas pela instalação Dis-placement (1996-7), de Paulo Lima Buenoz: numa sala com mobiliário, frascos de remédio, rosas, lona, giz e tinta, o artista demonstra os caminhos percorridos por ele para alcançar e tomar todos os remédios para combater os efeitos da Aids, antes do surgimento dos coquetéis anti-HIV. A artista Nazareth Pacheco exibe série de fotografias em preto e branco, de 1993, que mostram a malformação congênita do lábio leporino, dentes, raio-x e objeto de gesso.

Por fim, a morte é representada pelo último tecido bordado por José Leonilson antes de falecer, em 1993. Permeando a exposição, a instalação sonora Tudo aqui (2015), da artista Chiara Banfi, alcança todo o espaço expositivo e abrange todos os elementos representados.

 

CÂNTICO DAS CRIATURAS

Altíssimo, onipotente, bom Senhor,
teus são o louvor, a glória e a honra e toda benção.
A ti só, Altíssimo, essas coisas
e nenhum homem é digno de te nomear.

Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas,
especialmente dom irmão sol,
que nos dá o dia e nos ilumina por ele.
E ele é belo e radiante com grande esplendor:
de ti, Altíssimo, ele traz significação.

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas:
no céu tu as formaste claras e preciosas e belas.

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento
e pelo ar e as nuvens e o tempo claro e todos os tempos,
pelos quais dás sustento a tuas criaturas.

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água,
que é muito útil e humilde e preciosa e casta.

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo,
pelo qual iluminas a noite:
e ele é belo e alegre e robusto e forte.

Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a mãe terra,
que nos sustenta e governa
e produz diversos frutos com flores coloridas e plantas.

Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu
amor e suportam doenças e atribulações.
Benditos aqueles que conservam a paz
Porque por ti, Altíssimo, serão coroados.

Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal,
da qual nenhum homem vivente pode escapar:
infelicidade para aqueles que morrem em pecado mortal;
benditos aqueles que estiverem fazendo a tua santa vontade
quando ela os surpreender,
porque a segunda morte não lhes fará mal.
Louvai e bendizei meu Senhor e agradecei
e servi-o com grande humildade.

 

 

Curadoria: Felipe Chaimovich

Local: Grande Sala

Abertura: 27 de fevereiro (sábado), às 11h

Visitação: até 5 de junho

Entrada: R$ 6,00 – gratuita aos domingos

Local: Museu de Arte Moderna de São Paulo

Endereço: Parque do Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portão 3)

Horários: Terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Tel.: (11) 5085-1300

www.mam.org.br

www.facebook.com/MAMoficial

www.twitter.com/MAMoficial

www.youtube.com/MAMoficial

www.instagram.com/MAMoficial

Estacionamento no local (Zona Azul: R$5 por 2h)

Acesso para deficientes / Ar condicionado

Restaurante/café

 

 

A cantora mãeana fará 2 apresentações do espetáculo que lança seu disco, mãeana, no sábado às 12h30 e no domingo às 16h

 

maeana-capa

 

O evento acontecerá no auditório no MAM e é grátis!

 

 

Ouça o disco:

 

Conheça mais do trabalho da cantora em sua fanpage aqui e em seu site oficial.

 

 

O carnaval foi super divertido! Veja só!

 

Veja o resultado da Oficina de processos artesanais de fotografia que rolou como parte da programação dos cursos de curta duração:

 

Trabalho de Alexandre Genga
Trabalho de Alexandre Genga

 

Bárbara_Cannavan_01
Trabalho de Bárbara Cannavan

 

carol_carquejeiro_01
Trabalho de Carol Carquejeiro

 

Leonardo_Tumonis_01
Trabalho de Leonardo Tumonis

 

Manuel_Gomes_01
Trabalho de Manuel Gomes

 

Matheus_Kaiser_Saliba_01
Trabalho de Matheus Kaiser Saliba

 

nicle_Uurbanus
Trabalho de Nicle Uurbanus

 

Raquel_Alvares_01
Trabalho de Raquel Alvares

Os Portões 09, 9A, 10, 01, 02 e 03 estarão fechados entre 6h e 19h dos dias 30 e 31 de Janeiro de 2016, em virtude dos desfiles dos Blocos Carnavalescos na região do Parque Ibirapuera, conforme coletiva acertada entre Subprefeitura, Parque Ibirapuera/SVMA, CET, GCM, Segurança do Parque.

 

A entrada poderá ser realizada pelos Portões 05, 06, 07 e 08, para pedestres, sendo Portão 07 para estacionamento de veículos em geral e Portão 05 para entrada de veículos de funcionários e credenciados/fornecedores de eventos, com canalização das vias até os bolsões de estacionamento do parque.

 

Durante a interdição da Av. Pedro Álvares Cabral, estará suspenso o uso de zona azul dentro do Parque.

 

Vá de Bike!

 

Confira a programação e venha festejar com a gente!

06/02/2016 (sábado)

15h Família MAM

Oficina de barangandão arco-íris

Um brinquedo colorido para voar no carnaval!

 

07/02/2016 (domingo)

15h Domingo MAM

Oficina de frevo com Jorge Fofão

 

09/02/2016 (terça-feira)

15h Família MAM

Oficina de frevo com Jorge Fofão

 

 

Atividades gratuitas. Vagas limitadas.

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.

+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313

 

 

Confira algumas fotos do Férias no MAM!

LOVESP

 

Visite nosso Pinterest e veja a linda homenagem: https://br.pinterest.com/mamoficial/sp/

feriasmam_jan16

 

Aproveite as férias de janeiro para brincar e fazer arte no MAM!

21_01 (QUI)

15h Experimentações com elementos da natureza

+ 2 anos

 

22_01 (SEX)

10h30 Piquenique com esculturas e desenhos comestíveis

+ 2 anos

 

23_01 (SÁB)

15h Jam de dança para bebês, com Sandra Bittar

+ 6 meses

 

26_01 (TER)

15h Narração de história no Jardim de Esculturas, com Mirela Estelles

+ 2 anos

 

27_01 (QUA)

10h30 Experimentações com argila

+ 4 anos

 

28_01 (QUI)

15h Brinquedos e brincadeiras tradicionais da infância no Jardim de Esculturas

+ 4 anos

 

29_01 (SEX)

10h30 Experimentações com tintas naturais

+ 6 meses

 

30_01(SÁB)

10h30 às 12h30 Feira de troca de brinquedos

+ livre

 

Atividades Gratuitas. Vagas Limitadas.

Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.

+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313

 

RevistaForum34panorama

 

Quem ainda não teve oportunidade de conferir o 34º Panorama da Arte Brasileira – Da pedra Da terra Daqui, mostra bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tem mais uma chance!

A exposição, que acabaria neste mês de dezembro, será prorrogada até o dia 10 de fevereiro de 2016, proporcionando a todos mais tempo para conferir as primeiras manifestações artísticas tridimensionais brasileiras de que se tem notícia. Os interessados na mostra têm mais dois meses para a visita, mas no período das festas de fim de ano o museu entra em recesso. O MAM fecha em 24 de dezembro e reabre no dia 5 de janeiro de 2016.

 

miguel

 

cildo

 

30479_BR_A SOMBRA DO SOL #2_IMG_9880_

 

o tema da festa

 

habitus

 

pitagoras

1º semetre de 2016

 

Georges Didi-Huberman: anacronismo e abertura das imagens

com João Gomes

“‘Não existe história da arte’ [Walter Benjamin]: aquele que fala assim não julga do exterior, ele exige o interior” (G. Didi-Huberman). Esta dupla citação pode ser tomada como um ponto de partida para a reflexão elaborada por GDH nos últimos anos em mais de 40 publicações. Uma nova maneira de reinserir o tempo na arte e de escavá-la, expô-la, abri-la. Quase obsessivamente, mas de modo exato e rigoroso, o autor persegue problemas insuspeitos para a História da Arte comumente praticada. Alguns desses problemas e dessas noções serão tratados pontualmente e de maneira articulada neste curso.

Programa de aulas (sujeito a alterações)

  1. Anacronismo
  2. Imagem-Aura
  3. Abrir: nudez (Giorgio Agamben)
  4. Imagem aberta (Georges Bataille)
  5. Povos

04, 11, 18, 25 de fevereiro e 03 de março de 2016

Quintas-feiras, 20h às 22h

Investimento: R$ 350,00

Público: Interessados em geral

João Gomes é bacharel (PUC-SP) e mestre em História Social (Unesp). Passou um longo período de pesquisas na França junto à Université de Paris-I La Sorbonne e da École Pratique des Hautes Études. Foi professor substituto na Unesp-Franca, professor especialista visitante na Unicamp e ministrou cursos na PUC-SP.

Giorgio Agamben: arqueologia histórica e sociologia política

com João Gomes

A obra de Agamben é sem dúvida uma das mais relevantes para a crítica rigorosa das técnicas de exercício do poder e da política, retomando e levando mais longe conceitos elaborados por Michel Foucault, Walter Benjamin, Martin Heidegger e Guy Debord.

Este curso tratará de cinco elementos que julgamos essenciais para a compreensão desta nova filosofia de linhagem italiana (representada também por Toni Negri, Roberto Esposito, Paolo Virno, Mauricio Lazzarato, Franco “Bifo” Berardi etc) e de suas potencialidades de leitura histórica e política. Entre eles, a noção de “stasis” ou guerra civil articulada em uma leitura original da presença da multidão no Leviatã de Hobbes (Homo sacer, II, 2: Stasis. La Guerra Civile Come Paradigma Politico), bem como a de “uso” a qual deverá ser acompanhada pela noção de “inoperosidade” que encerra a série Homo sacer publicado em setembro de 2014 (Homo sacer, IV, 2: L’Uso dei Corpi).

Programa de aulas (sujeito a alterações)

  1. Bases da pesquisa: arqueologia e/ou genealogia histórica?
  2. A vida nua
  3. Stasis
  4. Multidão
  5. Usus / Inoperosidade

01, 15, 22, 29 de fevereiro e 07 de março de 2016

Segundas-feiras, 20h às 22h

Investimento: R$ 350,00

Público: Interessados em geral

João Gomes é bacharel (PUC-SP) e mestre em História Social (Unesp). Passou um longo período de pesquisas na França junto à Université de Paris-I La Sorbonne e da École Pratique des Hautes Études. Foi professor substituto na Unesp-Franca, professor especialista visitante na Unicamp e ministrou cursos na PUC-SP.

Gravura em metal

com Christian von Almen

Ponta seca, buril, água-forte e água-tinta são apenas alguns dentre os vários métodos de trabalho da gravura em metal. A partir da prática, o curso visa à apresentação de modos convencionais e alternativos para a produção sobre a matriz de cobre, aço, alumínio, ferro ou latão.

Será necessário que o aluno traga sua própria matriz, a ser combinado com o professor após a primeira aula.

De 22 a 26 de fevereiro de 2016

Das 16h30 às 19h.

Investimento: R$ 350,00

Público: interessados em geral. Requisitos: noções de desenho

Christian von Almen trabalhou como repórter fotográfico para diversos veículos da imprensa, como a Folha de S.Paulo, Revista Joyce Pascowitch e Agência Fotosite, entre outras. Como consequência do hábito do desenho, passou a estudar e desenvolver, uma linguagem autoral própria em fotografia, desenho e gravura. Estudou com artistas como Dudi Maia Rosa, Marcelo Grassman, Paulo Pasta e Marcia Xavier, entre outros. Atualmente desenvolve pesquisas visuais próprias em gravura, em seu ateliê em Pinheiros.

Introdução à fotografia

com Marcello Vitorino

Cinco encontros com o fotógrafo Marcello Vitorino para desvendar o uso de recursos básicos para uma fotografia mais consciente. Nos cinco encontros, o participante terá contato com os princípios básicos da linguagem e técnica, a partir do manuseio de seu equipamento e da prática fotográfica.

Conteúdo:

  1. Funções básicas do equipamento
  2. Princípios de fotometria e interpretação da luz
  3. Linguagem: enquadramento, composição, ritmo, plano de câmera, etc
  4. Exercícios práticos coletivos

De 15 a 19 de fevereiro de 2016

das 20h às 22h

Investimento: R$ 350,00

Público: qualquer pessoa, a partir de 16 anos, interessada em aprender fotografia

Marcello Vitorino Integrou a equipe de repórteres fotográficos do Diário do Grande ABC (1997 a 1999), onde iniciou pesquisa sobre a obra do fotógrafo João Colovatti, que resultou na exposição “João Colovatti: Revelações de um Anti-Herói” (2004), realizada no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André. Em 2008 apresentou monografia sobre João Colovatti no curso de pós-graduação em Fotografia no SENAC-SP. Fez parte do Núcleo de Fotografia da Casa do Olhar (1999 a 2007), tendo participado ativamente de diversas exposições e ações coletivas, como o projeto “Paranapiacaba: Outras Paragens” (2004), e o festival “Onde Está a Fotografia?” (2006). Seu trabalho pessoal perpassa o universo cotidiano, sagrado, mítico e citadino. Publicou e expôs ensaios como Concrecidade (2002), Ex-Fabris (2006), Encontro com o Divino (2010), Agô! (2011), Destinos Flutuantes (2013), Refúgio da Luz (2013) e Instituto Criança é Vida: Educando para a Saúde (2013). É professor de Fotografia no MAM, além de fundador e gestor do Espaço de Cultura Bela Vista.

Introdução à fotografia

Com Karina Bacci

Com saídas fotográficas noturnas no Parque Ibirapuera, o curso instrui sobre a linguagem e técnica fotográfica em seus diversos aspectos: composição, enquadramento, ângulos e luz. Os participantes aprenderão como usar recursos da câmera digital no modo programado (ISSO, WB, EV, flash, macro, entre outros). É necessário trazer uma câmera digital, compacta ou DSLR.

16, 18, 26 e 25 de fevereiro 2016

Terças-feiras e Quintas-feiras, das 14h às 16h

Investimento: R$ 350,00

Público: adultos interessados em geral

Karina Bacci é fotógrafa, bacharel em fotografia pelo SENAC/ SP e pós-graduada em Cinema, Vídeo e Fotografia pela faculdade de Belas Artes. Karina trabalha como fotógrafa freelancer e atua na área cultural com curadoria e como professora em oficinas e cursos de fotografia e vídeo em lugares como MAM-SP, CCSP, SESC, USP, e Casa Mario de Andrade tendo ganho prêmios nessa área. Suas fotos já foram publicadas nos principais meios de comunicação jornalísticos e em catálogos e revistas de arquitetura, arte e de educação.

Cinema e Paisagem – Uma breve filosofia cinematográfica da história do ocidente

com Dalila Camargo Martins

O curso, seguindo uma linha cronológica de movimentos e tendências do cinema, busca levantar questões acerca do que é a história, desde sua elaboração como narrativa hegemônica até diversos graus de crítica desse processo, a partir da análise da própria natureza da imagem cinematográfica. Procura-se contrastar a imanência da realidade registrada pela câmera (paisagem) com o engendramento arbitrário do olhar enquanto possibilidade de intervenção no presente (trabalho do cinema). Para tanto, assistiremos a determinados trechos de filmes de cada movimento ou tendência e utilizaremos trechos específicos de outros filmes para comentá-los e confrontá-los, de modo que os participantes do curso exercitem a capacidade de apreender e interpretar elementos audiovisuais diretamente.    

Programa de aulas:

  1. Primeiro Cinema As vistas panorâmicas de Louis Lumière – a estética do ponto de vista Operários Saindo da Fábrica (1995, Harun Farocki) – o lugar do trabalho como tabu um século depois da primeira exibição de cinema.
  2. Sinfonias das Cidades Berlim: Sinfonia de uma Metrópole (1927, Walter Ruttmann) e Um Homem com uma Câmera (1929, Dziga Vertov) – ritmo, jornada e a construção do novo homem A Ponte do Norte (1981, Jacques Rivette) – a cidade como tabuleiro de um jogo na contramão do progresso (labirinto).
  3. Western, “o cinema clássico por excelência” Os westerns de John Ford – o wilderness e a fronteira como formação do indivíduo e da nação Os filmes de James Benning – literalidade na reflexão sobre o imaginário americano.
  4. Neorrealismo, “na Itália aprende-se a ver” Paisà (1946, Roberto Rosselini) e Alemanha, Ano Zero (1948, Roberto Rosselini) – o humanismo revolucionário no pós-guerra Fortini/Cani (1976, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet) – topografia, falta e a história como transitoriedade.
  5. Filme-ensaio Méditerranée (1963, Jean-Daniel Pollet) – mito como fluxo de imagens Filme Socialismo (2010, Jean-Luc Godard) – as ruínas da civilização e o espaço.

De 04, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2016

Quintas-feiras, das 17h30 às 19h30

Investimento: R$ 350,00

Público: adultos interessados em geral

Dalila Martins, bacharel e mestre em Audiovisual pela ECA/USP. É membro do Grupo de Pesquisa História da Experimentação no Cinema e na Crítica e do Laboratório de Investigação e Crítica Audiovisual, ambos vinculados ao CNPq, além do Centro de Estudos Desmanche e Formação de Sistemas Simbólicos. É redatora da Revista Cinética e integrante do Coletivo Zagaia. Também já expôs alguns vídeos, dentre eles NU (2011) em coautoria com Carlos Fajardo.

Mini documentaristas

com José Sampaio

Em um mundo cada vez mais midiático, o documentário se revela uma linguagem das mais ricas e inovadoras da produção audiovisual atual.

As imagens em vídeo estão atualmente em todos os lugares: painéis, tablets, smartphones, etc. Mas qual a percepção das crianças nesse excesso de imagens? Sensibilizar o olhar das crianças dentro de um mundo saturado de imagens, é também trazer uma compreensão mais complexa e profunda sobre o mundo que habitam. Neste curso, as crianças passarão pelo processo de elaboração de um documentário, com captação de imagens, montagem e escolha de trilha.

De 26 a 29 de janeiro de 2016

das 15h às 18h

Investimento: R$ 350,00

Público: crianças de 10 a 14 anos

José Luiz Sampaio é documentarista e artista visual, especializado em montagem, motion graphics e ambientes de instalação audiovisual. Desde 2010 administra a produtora StudioIntro especializada em audiovisual para o mercado de arte e tecnologia. Ministra cursos e palestras na Escola São Paulo e FAAP e presta consultoria em instituições como o Itaú Cultural, Pinacoteca, MASP e Centro Cultural São Paulo. É diretor do documentário “No Reindo de Gilvan Samico” entre outros.

Cadernos de esboços fotográficos

com Marcelo Vitorino

Nesse laboratório o participante terá contato com as bases do ensaio fotográfico, pensando o discurso visual como meio para expressão pessoal, e o caderno de fotografias como o suporte para o que será pensado e produzido durante os cinco encontros.

Conteúdo: 

  1. Estudos de caso
  2. Leitura de imagens
  3. Exercícios práticos individuais e coletivos
  4. Pesquisa de material
  5. Impressão e montagem de cadernos
  6. Circulação da produção.

De 02 a 05 de fevereiro de 2016

das 15h às 17h

Investimento: R$ 350,00

Público: adultos interessados em geral

Marcello Vitorino Integrou a equipe de repórteres fotográficos do Diário do Grande ABC (1997 a 1999), onde iniciou pesquisa sobre a obra do fotógrafo João Colovatti, que resultou na exposição “João Colovatti: Revelações de um Anti-Herói” (2004), realizada no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André. Em 2008 apresentou monografia sobre João Colovatti no curso de pós-graduação em Fotografia no SENAC-SP. Fez parte do Núcleo de Fotografia da Casa do Olhar (1999 a 2007), tendo participado ativamente de diversas exposições e ações coletivas, como o projeto Paranapiacaba: Outras Paragens (2004), e o festival “Onde Está a Fotografia?” (2006). Seu trabalho pessoal perpassa o universo cotidiano, sagrado, mítico e citadino. Publicou e expôs ensaios como Concrecidade (2002), Ex-Fabris (2006), Encontro com o Divino (2010), Agô! (2011), Destinos Flutuantes (2013), Refúgio da Luz (2013) e Instituto Criança é Vida: Educando para a Saúde (2013). É professor de Fotografia no MAM, além de fundador e gestor do Espaço de Cultura Bela Vista.

Análise de contos: Clarice Lispector, Franz Kafka e Jorge Luis Borges

com Noemi Jaffe

O curso pretende discutir e interpretar os contos Tentação, de Clarice Lispector; A preocupação do pai de família, de Franz Kafka e O outro, de Jorge Luís Borges. A partir destas leituras, o curso explora noções acerca da escrita prática de contos e aborda semelhanças e diferenças entre os autores e sua produção. As aulas têm duração de três horas e dividem-se entre discussão teórica e atividades práticas baseadas nas leituras realizadas.

20 e 27 de fevereiro de 2016

Sábados, das 10h às 12h30

Investimento: R$ 180,00

Público: adultos interessados em geral

Escritora, professora e crítica literária. Doutora em Literatura Brasileira pela USP, trabalhou em escolas de Ensino Médio, como professora de literatura, por mais de vinte cinco anos e, atualmente, oferece cursos de escrita criativa em diversas instituições. Mantém o blog literário Quando Nada está Acontecendo e coordena um grupo particular de escritores há cerca de cinco anos, do qual organizou e publicou duas coletâneas de contos: 336 Horas (Casa da Palavra) e Bestiário (Terceiro Nome). Desde 2006, Noemi atua como crítica de literatura dos jornais Folha de S. Paulo e Valor Econômico e vem participando como jurada de concursos literários, como o Prêmio Oceanos, um dos mais importantes do país. Escreveu, entre outros, os livros A Verdadeira História do Alfabeto, vencedor do prêmio Brasília de Literatura de 2014, Írisz: as Orquídeas, ambos publicados pela Cia. das Letras, e O que os Cegos Estão Sonhando? (Ed. 34), que será editado também nos Estados Unidos, pela Deep Vellum, em 2016.

Narrativas visuais: perspectiva, temporalidade, representação

com Waldemar Zaidler e Pedro Zaidler

A oficina de desenho contempla experiências práticas propostas a partir da problematização dos conceitos de perspectiva, temporalidade e representação. Propõe a discussão sobre esses conceitos a partir da realização de desenhos de observação, de memória, abstratos, de modo que cada participante exercite suas potencialidades gerando narrativas visuais estruturadas de modo diferente das histórias em quadrinhos, storyboards etc.

Os desenhos são feitos ao longo de quatro encontros; cada encontro é iniciado com uma breve exposição teórica e indicações bibliográficas. A linguagem preferencial do workshop é o desenho sobre papel, e os materiais são de livre escolha. O ponto comum é o formato do suporte: propõe-se a utilização de longas tiras de papel dobradas em forma de sanfona. Embora simples, esse recurso auxilia na compreensão dos processos e procedimentos narrativos, criando um campo comum para discussão.

De 16 a 19 de fevereiro de 2016

das 17h30 às 19h30

Investimento: R$ 350,00

Público: adultos interessados em geral

Pré-requisitos: ter alguma experiência com desenho de qualquer natureza

Waldemar Zaidler (São Paulo SP 1958). Pintor, cenógrafo, ilustrador e grafiteiro. Cursou arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU/USP entre 1978 e 1982. Em 1979, juntamente com Alex Vallauri e Carlos Matuck, iniciou em São Paulo um movimento de graffiti. Durante a década de 1980, trabalhou como ilustrador para a Revista Veja e para a Editora Brasiliense e realizou vários grafites com Carlos Matuck: El Trio Los Panteras e Las Tres Panteretas, na fachada externa do MAM/SP, Paisagem, no hall do Teatro da FAU/USP; Paisagem com Comboio dos Insensatos, no Teatro Lira Paulistana; Fiesta, na Estação Sé do Metro de São Paulo e o out-door para o evento Arte na Rua, 75 – organizado pelo MAC/USP. Em 1989, fundou o escritório Planeta Terra Criação e Produção, que se dedica a criar identidades visuais para empresas e corporações. Participou das exposições Arte na Rua, no MAC/USP, São Paulo, 1983; Bienal Internacional de São Paulo, 1983 e 1985; Como Vai Você, Geração 80?, na EAV/Parque Lage, Rio de Janeiro, 1984 e 1ª Mostra Paulista de Grafitti, no MIS/SP, 1992.

Poéticas da luz na arte contemporânea

Com Magnólia Costa

Quatro artistas, quatro concepções de luz, elemento essencial às artes visuais. Cada aula é dedicada à discussão de um artista.

Conteúdo programático:

1. Wolfgang Tillmans

2. Lucia Koch

3. James Turrell

4. Olafur Eliasson

De 02 de fevereiro a 01 de março de 2016

Terças-feiras, das 18h às 20h

Investimento: R$ 350,00

Público: adultos interessados em geral

Magnólia Costa é bacharel, mestre e doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, especializada em Estética. Realizou parte de suas pesquisas na Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) e na Université de Paris IV (Paris-Sorbonne). É tradutora, crítica de arte e curadora independente. Leciona história da arte no MAM desde 2001, onde também coordena as Relações Institucionais.

Imagem e identidade

Com Magnólia Costa

Neste curso discute-se o papel da imagem na compreensão da realidade e na definição da identidade do indivíduo. Conceitos da filosofia e da sociologia são utilizados para investigar como a cultura das aparências se fortalece à medida que as imagens se tornam mais abundantes, conformando uma certa percepção da realidade em que a identidade não se coloca como algo dado, e sim construído.

Conteúdo programático:

1. O poder das imagens

2. Imagem, imaginação e imaginário

3. As imagens são confiáveis?

4. Como ler imagens

De 04 a 25 de fevereiro de 2016

Quintas-feiras, das 15h às 17h

Investimento: R$ 350,00

Público: adultos interessados em geral

Magnólia Costa é bacharel, mestre e doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, especializada em Estética. Realizou parte de suas pesquisas na Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) e na Université de Paris IV (Paris-Sorbonne). É tradutora, crítica de arte e curadora independente. Leciona história da arte no MAM desde 2001, onde também coordena as Relações Institucionais.

Oficina de HQ experimental

Com Tiago Judas

Se trata de uma oficina livre de história em quadrinhos, sem estilo predeterminado e tem como objetivo colocar o participante em contato com a arte de contar história.

Faremos exercícios experimentais para despertar a imaginação na criação de personagem e roteiro. Estudaremos também, partindo de referências de grandes autores, os códigos clássicos dessa linguagem, como o balão da fala e a diagramação das páginas. Além destas práticas, teremos conversas ilustradas a respeito da História em Quadrinhos e de como ela pode ser usada como recurso em diversos meios para comunicar, e também de que modo essa linguagem esteve presente na história da humanidade, nas possíveis origens até os dias atuais.

Como resultado desenvolveremos algumas HQs curtas para exercitar os assuntos tratados, e também o participante poderá trazer para aula uma história mais longa (com mais páginas) que trabalhará em casa para ter um acompanhamento durante o período da oficina. Todo esse material poderá ser usado na publicação de um fanzine que tem a função de apresentar a produção do grupo durante o período da oficina.

De 25 a 29 de janeiro de 2016

Quintas-feiras, das 19h às 21h

Investimento: R$ 350,00

Público: desenhistas

Tiago Judas (São Paulo, SP, Brasil, 1978) é bacharel em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP (São Paulo, SP, Brasil, 2001) e possui licenciatura plena em Arte pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (São Paulo, SP, Brasil, 2009). Sua produção artística inclui desenhos, objetos e vídeos, além de histórias em quadrinhos.
Desde 2000, Judas tem exposto em importantes instituições culturais brasileiras e também expôs trabalhos em países como Alemanha, Áustria, Espanha, EUA e Peru. Em 2007, Judas foi contemplado com o Prêmio Aquisição do 14º Salão da Bahia (Salvador, BA, Brasil).

Em seus trabalhos, Tiago Judas busca conciliar as artes plásticas e as histórias em quadrinhos, fazendo com que uma influencie a outra. Vale ressaltar ainda que, ao longo dos últimos anos, Judas também tem trabalhado como ilustrador autônomo para jornais, revistas e editoras de livros e atua também como educador, desde 2001 orientou oficinas de arte em centros culturais como no Sesc, Museu da Imagem e do Som, Paço das artes, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Fábricas de Cultura, além de outros projetos.

Oficina de queda

com Felipe Bittencourt

Esta vivência procura proporcionar novos meios de estabelecer relações espaciais se baseando em novas formas possíveis de colocar o corpo em situações de risco estabelecendo diferentes formas de proteção. Neste contexto, são propostos exercícios estimulando a reavaliação dos reflexos instintivos do corpo, os reinventando, indo no caminho contrário de sua natureza para estabelecer novas respostas e estímulos utilizando o chão como suporte de contato e experimentação.

1 de fevereiro de 2016

Segunda-feira, das 14h às 17h

Investimento: R$ 60,00

Público: interessados

Felipe Bitencourt é artista visual, pesquisa o limite físico e a autoagressão como possibilidades poéticas em performances de longa duração. Bacharel em Artes Visuais pela Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 2007. Participou da Residência Artística do Red Bull Station (São Paulo, 2011) e da FUNDAJ (Recife, 2014). Expôs em instituições como Galeria Vermelho, Instituto Cervantes, SESC Ipiranga / Campinas / Sorocaba / Pompéia, A Gentil Carioca, Paço das Artes, Videobrasil e MUBE

Oficina de processos artesanais de fotografia

com Luisa Malzoni

 Os participantes terão a oportunidade de experimentar na pratica técnicas como o cianótipo e o marrom vandick, processos artesanais do séc XIX, que permitem criar imagens em diferentes superfícies. Os alunos poderão testar suas fotos e fotogramas em suportes como diferentes papéis e tecidos.

Terão uma introdução teórica sobre as invenções fotográficas da época, a partir de fotos de artistas, tanto de séc XIX como contemporâneos.

– material necessário: O participante deve trazer para a aula suportes para fotografia como papel, tecidos, folhas, e objetos para fazer fotogramas. E uma imagem digitalizada para fazer tratamento fotolito.

De 1 a 4 de fevereiro de 2016

das 19h às 22h

Investimento: R$ 350,00

Público: interessados

Número de máximo de participantes: 12

 

Luisa Malzoni é formada em Fotografia pelo Senac-SP, em 2001, desenvolve há dez anos seu trabalho autoral utilizando processos artesanais. Integrou o Coletivo Oficina da Luz e realizou sua primeira exposição individual em 2013, no Atelier Bricoleur. Além de fotógrafa e professora, trabalhou nove anos na Cinemateca de São Paulo, pesquisando e restaurando filmes realizados com as primeiras técnicas coloridas da história do cinema. Atualmente trabalha com restauração de filmes na Cinemateca Portuguesa de Lisboa, em algumas temporadas do ano.

Para mais informações e inscrições escreva para cursos@mam.org.br ou ligue (11) 5085-1314.

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Museu de Arte Moderna de São Paulo apresentam

viradsa

 

03/12 (qui)

10h30 Visita mediada à exposição em Libras 34º Panorama da Arte

Brasileira: Da Pedra Da Terra Daqui, com o educador Leonardo Castilho.

Retirar a senha com 30 minutos de antecedência

14h30 Slam do Corpo – Sarau de poesia em Libras e português

 

05/12 (sáb)
10h30 Experimentações com argila com Rogério Ratão

+ visita mediada na exposição 34° Panorama da Arte Brasileira

+ 4 anos

 

06/12 (dom)
14h30 Jam de Dança com pista vibrátil

 

Mais informações: 5085-1313 ou educativo@mam.org.br

O curso de Crítica de Arte teve dois módulos com Magnólia Costa em 2015. Os alunos analisaram o modelo inferencial de crítica de arte e elaboraram coletivamente categorias analíticas para abordagem da produção contemporânea. Foram produzidos textos individuais: crítica de uma obra de arte e crítica de uma exposição.

Aqui está o resultado:

Nuno Ramos, Craca – 2ª versão, 1995-6

por  Andrea Franzoni Tostes

cm1999.003

Craca é uma grande escultura, localizada no jardim em frente ao MAM, moldada em alumínio, de formato irregular e côncavo, unindo formas de esqueletos, répteis, conchas, folhas, cobras, cabeças de cavalo e gado, macacos, jacarés, tartarugas, ossos diversos e cachorros, além de muitos e variados tipos de peixes.

Apesar de reunir tantos elementos, tem-se a impressão de a qualquer momento mais elementos podem ser acrescentados pelo artista.

A obra provoca vertigem. Com mais de 3,5 m de altura e 7 m de comprimento, sua exuberância instiga o espectador a investigar a obra, numa tentativa insana de observar cada detalhe, cada peixe, cada concha, cada esqueleto. Como um amálgama barroco de ornamentos, ela confunde, aprisiona e convida o observador a se aconchegar no côncavo de seu seio.

A escolha do material, o alumínio, também representa a alquimia entre o metal e sua transmutação em objeto adensado pelo peso de todas as figuras que compõe a escultura, totalizando 5 toneladas.

Produzir a obra é uma tarefa hercúlea. Juntar tantos animais, conchas marinhas, folhas, custou, além de grande dispêndio financeiro, viagens à praia e conversas com pescadores e vendedores, e o transporte da carga com forte odor de carne putrefata.

Craca, a palavra, pode tanto se referir a uma estria – o fundo de um côncavo – como a uma carapaça de que certos animais se apropriam para viver, algo que não lhes pertence, sendo apenas um apêndice. Uma vez fixada a carapaça no local de abrigo, esses animais permanecem ali por toda sua vida. Seles são hospedeiros assíduos de cascos de navios, rochas marinhas ou até mesmo de animais grandes como grandes tartarugas e baleias.

O formato da peça pode lembrar uma estranha nau marinha que, à deriva num mar de sem fim, recolheria tudo o que encontrasse pelo caminho.

A obra não está livre de intempéries. Suas entranham guardam terra, água, galhos e flores que chegam pelo vento ou com a chuva, dando à escultura um aspecto de obra ainda em construção.

Nuno Ramos mostra com Craca apenas uma reminiscência, uma cicatriz, um veio de diálogo com um passado que não pode deixar de visto como resultado do presente. Ela é ao mesmo tempo profética e seminal; sua força emana do acúmulo de representações que preservam suas singularidades.

Nessa estética da acumulação, rompe-se com a noção de um cotidiano linear, ordenado e limpo, evocando o propósito do assemblage dadaísta. No entanto, bem longe de produzir um todo desprovido de sentido, Nuno Ramos impregna sua obra da poesia do devir de vida e morte, inexorável como uma sombra de que é impossível se livrar.

Waltercio Caldas, Velázquez, 1996

por Bárbara Helena de Morais

1997.078

Waltercio Caldas é um artista conceitual cuja pesquisa central é o espaço. Suas obras buscam ativar a relação entre o espectador, o objeto e o vazio. Caldas escolheu o livro como plataforma de seu trabalho Velázquez. Essa plataforma permite ao artista extrapolar os limites físicos do objeto-livro, cuja principal característica é transportar o leitor para outro mundo, por meio da narrativa: os livros são como janelas. Para Waltercio, o livro é também uma espécie de abismo, que apresenta as possibilidades de um conteúdo infinito em cada uma de suas superfícies. O livro é um objeto circular.

O livro-obra Velázquez, de 1996, foi produzido graficamente e impresso em offset com tiragem de 1500 exemplares numerados e assinados. O livro contém textos e reproduções de pinturas do artista espanhol. Todo o conteúdo do livro está embaçado: as imagens são borrões e o texto é impossível de ler. O artista extrai do livro o acesso ao conteúdo, subvertendo a função do objeto, de maneira que o espectador é deslocado para uma posição inquietante, absurda e irônica, gerando dúvidas e incertezas.

Esses sentimentos são potencializados pelo vazio problematizado no livro. Waltercio Caldas retira todas as personagens pintadas por Velázquez, suscitando algumas questões. Ao alterar a composição original da obra, o artista ativa a memória da imagem, algo semelhante ao que faz em outro livro-obra intitulado Matisse, em que cobre as imagens do livro com talco branco. O ato de apagar as memórias evocadas pelas personagens é metáfora da transitoriedade da vida em relação ao espaço, que é permanente. A permanência do espaço é enfatizada nessas cenas sem figuras, que dialogam com as próprias construções espaciais do próprio Waltercio, nas quais ele insere esculturas na tentativa de discutir o ar e a atmosfera.

A escolha por Velázquez como tema central do livro reforça a questão da retomada da história da arte e revitalização da memória. Para Waltercio, a arte está em fluxo, é movida por rupturas, ao passo que a história é feita do acúmulo de rupturas. Em meados do século XVII, Velázquez antecedeu o que só seria explorado e superado trezentos anos depois pelos artistas impressionistas, cuja técnica de pintura baseava-se na sobreposição de toques de tinta que parecem manchas quando vistos de perto e imagens nítidas quando vistos de longe.

Desde que a indústria passou a reproduzir e difundir imagens de obras de arte, a importância dela paradoxalmente decresceu. A saturação de imagens as levou à diluição e ao esquecimento. Neste sentido, o livro de Waltercio poderia ser considerado como mais um livro de história da arte, mas na verdade mostra-se como uma armadilha. Sua obra desestabiliza o conceito de livro. Ao folheá-lo, tem-se a surpresa, desacelera-se o olhar, ativa-se um espaço e um pensamento antes adormecidos. Essa é a estratégia do artista para reativar a memória esquecida. O leitor de Velázquez admira e estranha.

Bárbara Helena de Morais

Regina Silveira, Destrutura para executivos 1, 1975

por Doris Cook

2001.069

Pontuada por uma intensa experimentação, a trajetória de Regina Silveira é marcada pelo constante questionamento e por uma visualidade mordaz e conceitual, presente em boa parte de suas obras.

Destrutura para executivos 1, de 1975, é um híbrido de serigrafia e fotografia. A obra tem forte inspiração geométrico-construtiva, nela prevalecendo um espectro reduzido de cores, e se organiza a partir de uma perspectiva fotográfica na qual há interferência de malhas gráficas, semelhantes às vistas nas gravuras da série “Labirintos”, de 1971.

Além do título – Destruturas – cunhado pelo poeta Augusto de Campos ao ver suas serigrafias, e das imagens fotográficas, Regina Silveira também se apropria de uma realidade em que a forma visa ao controle da ordem. Estamos em meados da década de 1970 e, tanto Destruturas como outras gravuras da série, podem ser inseridas no contexto de uma época repressora em que o campo da liberdade é bastante restrito.

Com suas tramas gráficas, Regina Silveira propõe a compartimentalização de indivíduos – neste caso, executivos, todos homens – segregando-os e ordenando-os em pequenos espaços, cortando-lhes as cabeças, a identidade e a capacidade de decisão, e retificando seus corpos em formar geométricas idênticas.

As serigrafias da série Destrutura remetem à vida paradoxal da década de 1970, na qual o “milagre econômico” é operado na plenitude dos “anos de chumbo”. Embora haja demanda para executivos, cabeças pensantes ainda não são bem-vindas; uma agenda de outra ordem se sobrepõe a essa, e deve ser seguida.

Destrutura para executivos 1 expressa essa ambivalência, em que o crescimento do país é concomitante ao cerceamento da liberdade. Estamos seguros no nosso conforto, ainda que presos; organizados, ainda que em uma destrutura.

Doris Cook

Laura Lima, Bala de homem=carne/ mulher=carne, 1997

por Maria Isabel Villalba

2000.441

Um homem nu, sentado numa cadeira, tem a boca aberta, forçada por um aparelho odontológico. Há uma bala em sua língua. O homem baba. A baba escorre pelo corpo, suja sua pele. O homem permanece assim até que a bala dissolva por completo.

Este trabalho de 1997 pertence à série Homem=carne/Mulher=carne, cuja realização depende do suporte corpo (do outro)=carne. A artista não executa a performance, mas a concebe e deixa instruções por escrito para que ela se desenvolva segundo seu conceito e linguagem.

A ação do Homem=carne/Mulher=carne não é ensaiada nem coreografada, sendo apenas precedida por uma conversa com a artista. A ação não se converte em rotina: cada apresentação é inédita.

O público é confrontado com esta não-performance. Incomoda-se com a imagem/ escultura viva exposta em sua nudez e fragilidade.

Para a crítica Ângela Becker, a performance é uma arte fronteiriça: desafia os limites que separam expressões artísticas tão diferentes como a música e artes visuais, rompendo com os limites entre vida e a arte; nela não existe separação entre ator, personagem e público, nem entre arte e cotidiano. Laura Lima responde a essa concepção negativamente com trabalhos como Homem=carne/Mulher=carne. Para ela, não são performances, mas outra forma de apresentar a arte que produz.

Na pesquisa poética de Laura Lima, a corporalidade, ou melhor, a carnalidade da matéria (um corpo sem sujeito) está inserida no tempo presente, cuja duração é relativa à dissolução da bala. O desconforto fisiológico do corpo=carne pode interromper a ação.

Existe uma violência sobre o corpo=carne que anula a oposição sujeito/objeto, colocando-os como termos equivalentes de uma equação. O que interessa é o corpo como matéria, seja humana ou animal, instaurando seu próprio jogo de linguagem.

A inquietação que este trabalho produz está no interesse da artista em tensionar os limites da performance produzindo outros termos que liberem a linguagem utilizada para nomear diferentes produções artísticas.

Laura Lima, artista nascida em Governador Valadares, Minas Gerais, vive e trabalha no Rio de Janeiro.

Maria Isabel Villalba

Miguel Rio Branco, Coração, espelho da carne, da série Coração, espelho da carne: interiores, 1974.

por Milene Cara

1371

Em Coração, espelho da carne, fotografia do artista Miguel Rio Branco realizada em 1974, o título estabelece um exercício de metalinguagem à imagem: um pedaço de carne exibido à maneira das vitrines de um frigorífico tem sua imagem refletida em um espelho em forma de coração.

Título e imagem são também metáforas: é no coração, órgão que recebe e pulsa o sangue, que, em sentido figurativo, reivindica para si a parte mais íntima de um ser, lugar de sentimentos e emoções, o imaterial. É no coração que se reflete a imagem da carne: o corpo material, comestível, consumível, cuja natureza é frágil, degradável e decadente. À semelhança do Santo Sudário, peça de linho que estampa a imagem de um homem que sofreu o trauma físico da crucificação e que alguns creem ser o Cristo, é o coração, espelho, que reflete a imagem da carne. Carne que é materialidade precária em oposição à natureza transcendente e imaterial dos sentimentos.

O artista se apresenta por meio de sua ascendência. Miguel da Silva Paranhos do Rio Branco nasceu em 1946. É filho de diplomata brasileiro, neto do artista e chargista J. Carlos, bisneto do barão do Rio Branco e tataraneto do visconde do Rio Branco. A condição de filho de diplomata definiu uma infância vivida em Portugal, Suíça, Brasil e Estados Unidos. É pintor, fotógrafo e diretor de cinema. Teve a pintura como meio de expressão em sua primeira exposição realizada em Berna, em 1974, enquanto ainda vivia na Suíça, no mesmo ano em que realizou Coração, espelho da carne. Trabalhou como fotógrafo e diretor de filmes experimentais em Nova York entre 1970 e 1972. Em 1976, ingressa no New York Institute of Photography; em 1978, na Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro (ESDI). Em 1980, associa-se à agência Magnum Photos, da qual ainda faz parte.

A condição nômade de sua família, essencialmente dedicada à atividade diplomática, reflete-se de alguma forma na obra do artista. Na fotografia está presente um fragmento de situação, um “lugar nenhum”, um lugar que é espelhado mutuamente, que está dentro e fora do próprio espaço, despojado de narrativa ou história. A cena opera como um flash de memória, que vai e vem, conduzindo o espectador a imagens e sensações descontínuas. Essa condição é acentuada pelo caráter construtivo da fotografia de Rio Branco, em diálogo com sua experiência no cinema, que ele refere como centro conceitual de sua obra. As operações de corte, montagem e colagem de elementos são capazes de produzir uma nova temporalidade e espacialidade que não estão em lugar algum, mas encontram um lugar na interioridade do sujeito que a vê.

Se o lugar da diplomacia são muitos lugares, é também verdade que a atividade se dá em ambientes elitizados, frequentados por autoridades e formadores de opinião, nos quais os diplomatas buscam oportunidades para seu país. Miguel Rio Branco, ao contrário, não se ocupa dos salões, mas daquilo que não se quer ver: das construções cuja degradação é visível, da violência e de seus personagens. É desse fragmento de situação, um instante errático captado pela câmera manejada pelo artista, cujo olhar poderia ser antropológico e supostamente neutro da fotografia documental, que Miguel Rio Branco deixa de ser o fotógrafo para ser o artista: nas palavras de Rodrigo Moura, encontra um lugar de alteridade para a câmera, que está a meio-termo entre narrador e personagem, já que é sujeito também.

Rio Branco faz isso por meio da cor e da luz, que usa como elementos expressivos. A luz, em uma possível referência a Caravaggio, acentua o repertório dramático e a intensidade cromática da imagem. Em Coração, espelho da carne, Rio Branco parece recorrer a outro pintor barroco, Rembrandt, cujo Boi esfolado, conservado no museu do Louvre, mostra uma carcaça suspensa numa espécie de cave, lugar lúgubre que não pode ser determinado com precisão, à maneira da imagem de Miguel Rio Branco. Como na pintura de Rembrandt, a luz da fotografia de Rio Branco é difusa, mas suficiente para identificar a carne; há também uma segunda fonte de luz, proveniente, na fotografia, da lâmpada refletida no espelho. Por meio da luz e da cor revela-se o drama intrínseco ao próprio objeto .

Se é o coração espelho da carne, não será abusivo aproximá-lo do Boi esfolado de Rembrandt, em que o animal é exibido de peito aberto, numa visão alegórica da crucificação do corpo torturado e mutilado do Cristo. Em Coração, espelho da carne, é o coração que reclama para si a estampa da carne, a imagem da violência deflagrada na matéria que produz a degradação comum a toda condição corporal.

 

Noberto Nicola, Volume e trama aparente, 1968

por Neide Helena de Moraes

257

No Brasil, a tapeçaria começou por volta de 1920, com Regina Graz, pintora e decoradora que se dedicava à tapeçaria e confeccionava panneaux criando motivos que se aproximavam da abstração geométrica. Mesmo antes da Semana de Arte Moderna, Graz já fazia obras com forte influência da Bauhaus, onde trabalhou Anni Albers, artista têxtil.

A arte têxtil em si se desvincula de seus aspectos utilitários, inscrevendo sua função somente ao plano da estética. Convencionou-se chamar essas obras de tapeçarias murais.

Nas décadas de 1950 e 1960 os tapeceiros modernos exploravam fibras e urdiduras como uma transposição de composições. De 1970 a 1990 propõe-se a investigação das propriedades específicas dos materiais fibrosos, avançando no espaço escultórico. Ocorrem rupturas pictóricas e avança-se no campo expandido, um trânsito entre o plano e o campo tridimensional.

Norberto Nicola, pintor e desenhista, faz o uso do espaço prenunciado pelo interesse da tridimensionalidade com suas tapeçarias, pioneiras no Brasil. É um artista especialista em cor e movimento, um fenômeno no campo da tapeçaria.

Nicola reúne em suas peças duas vertentes essenciais na arte do seu tempo: a arte geométrica e a expressão lírica.

O forte interesse pela arte plumária aparece em suas tapeçarias, assim como raízes, folhas, árvores e cipós, estabelecendo um forte diálogo com a natureza.

Nicola é um inventor de combinações espaciais. Nele, a sensibilidade assume uma função particular favorecendo o entrelaçar expressivo dos fios com cordões, franjas e sisal de feitio áspero, gerando paineis de marcado caráter escultural.

Suas tapeçarias são articuladas, móveis e flexíveis segundo a organização racional da forma e em afinidade com a lógica da arquitetura, operando em uma linguagem contemporânea.

O profundo conhecimento do potencial dos materiais levou Norberto Nicola a explorar o campo das texturas, nas quais ressalta qualidades da flexibilidade, tensão e elasticidade da lã. As tapeçarias de Nicola são impregnadas de sedução, de uma elegância feminina que captura o olhar.

A obra Volume e trama aparente (1968) foi tecida com tiras perpassadas incorporando franjas, cortes e cordões propositalmente aparentes, produzindo na tapeçaria vazada um efeito de requintada rusticidade, ousado para a época.

Na exposição Diálogos com Palatnik, realizada no MAM em 2014, a obra de Nicola dialoga com outras de diferentes técnicas e linguagens selecionadas na coleção do MAM. Sua proximidade com as obras reunidas nessa exposição requalificam o design têxtil no âmbito da pintura.

Norberto Nicola abriu para a forma tecida um amplo horizonte, criando uma comunicação não só visual como tátil e sensorial. É certamente um tapeceiro contemporâneo de âmbito internacional.

 

Cildo Meireles, Projeto “Cédulas”, 1978-84

por Neusa Hirata

2008.005

O dinheiro é um tema recorrente na obra de Cildo Meireles. Está presente em vários de seus trabalhos, de diversas formas. O foco é o estudo do valor. E o dinheiro, por seu valor real e simbólico, ocupa um lugar central. Trata-se de uma discussão racional e lógica no território da arte conceitual, mas com uma vertente mais política e engajada, que prevalecia entre os artistas brasileiros no período da ditadura.

O núcleo do Projeto “Inserções em circuitos ideológicos” é o dinheiro como meio circulante. Fabricadas pela Casa da Moeda do Brasil e emitidas pelo Banco Central, as cédulas foram usadas para veicular informações para a população. O processo consistia em carimbá-las com mensagens contestadoras como “Quem matou Herzog?” ou “Yankees go home!”. Mensagens que buscavam informar e conscientizar, estimulando uma maior interação entre a obra de arte e seus receptores de várias camadas sociais. Isto era facilitado pelo uso de notas de baixo valor, por seu potencial ampliado de circulação. O projeto “Cédulas” como tal é atemporal, podendo ser reeditado com novas mensagens. Cildo Meireles o executou em épocas diferentes, com notas de cruzeiros e de reais.

O estudo do valor do dinheiro é o cerne do Projeto “Inserções em circuitos antropológicos”. O projeto “Zeros” – do qual o MAM possui algumas peças – faz parte do conjunto em que a principal questão é a transformação da obra de arte em mercadoria. O alvo é o mercado de arte, onde, historicamente, o dinheiro sempre desempenhou um papel fundamental.

Aqui o dinheiro é apresentado de diversas formas: em moedas e papel moeda, em cruzeiros e dólares. Neste caso, o artista realizou intervenções que consistiam em substituir o valor real por zero: zero centavo, zero cruzeiro, zero cent, zero dólar e assim por diante. Ao incorporar o dólar ao projeto, Meireles sinalizava que não estava relacionando o zero cruzeiro à inflação que dominava no país. Assumindo uma postura crítica, Cildo Meireles alterou também as ilustrações. Na nota de dólar, colocou a figura estereotipada de Tio Sam, símbolo incontestável da opressão e do poderio militar americano. Na nota de zero cruzeiro, destacou o oposto, isto é, personagens oprimidos e desfavorecidos, a partir de memórias e histórias de vida que o marcaram. O índio, mostrado no anverso da nota de Cr$ 10,00, substituiu nada menos que a figura de D. Pedro II. Era um membro do grupo Krahôs, que habitava o Bico do Papagaio (situado entre Goiás, Pará e Maranhão), grupo que foi massacrado por ordem de um fazendeiro. No reverso da nota, ao invés do “Profeta Daniel” de Aleijadinho, escolheu colocar um doente mental que vivia em um manicômio em Goiás. Estava internado havia 17 anos e passava o dia inteiro sempre no mesmo canto, de frente para a parede, com a cabeça baixa, expiando uma culpa terrível.

“Estes dinheiros não valem nada”. Este era o discurso lógico do projeto “Zeros”. Mas a realidade mostrou-se totalmente invertida. Assinadas pelo artista, as moedas e cédulas com os seus zeros, perderam o seu valor de uso, sua função original. Porém, ganharam um valor de troca incomensurável, ao se transformarem em mercadorias sagradas exibidas nos museus e comercializadas no circuito exclusivo das galerias de arte.

 

 

Pitágoras Lopes, Quase tudo que é imenso lembra o mar, 2015

por Andréa Franzoni Tostes

pitagoras

O 34º Panorama de Arte Brasileira, intitulado Da pedra, da terra, daqui, propõe uma reflexão sobre o passado com o objetivo de avaliar o presente. Na exposição, o Brasil é entendido a partir de seu território e dos efeitos de sua ocupação pelo homem.

Os curadores Aracy Amaral e Paulo Miyada lançam aos seis artistas convidados uma pergunta fundamental: o que é o Brasil?

Em resposta à provocação da curadoria, o goiano Pitágoras Lopes apresenta seis pinturas sobre telas de grande formato nas quais reverbera a hecatombe provocada pelo choque entre passado e futuro, apontando para o desastre das civilizações. As pinturas sem título compõem a série Quase tudo que é imenso lembra o mar, executada especialmente para a exposição.

Nessas telas, o artista expõe uma visão do passado marcada por referências diretas aos sambaquis e às esculturas conhecidas como zoólitos exbibidas no Panorama. Isso se dá por meio de figuras viscerais, traçadas com linhas secas que, à primeira vista, podem parecer ingênuas ou pueris, mas este é nesse embaraço imediato que o artista captura a atenção de seu desavisado observador.

O trabalho de Pitágoras se mostra na mediação entre o figurativo e o abstrato, num jogo de sobreposição ou supressão de elementos que remete diretamente à construção de um sambaqui, escondendo e revelando objetos de sociedades ainda misteriosas.

O aspecto rudimentar, tosco e até mesmo grotesco de seu traço produz nas telas de Pitágoras uma agressividade desmedida e impregnada de energia telúrica, à qual todos estão sujeitos, independentemente das tentativas humanas para compreendê-las ou dominá-las.

A intensa força cromática, obtida em uma paleta de tons fechados de cinza que rompem amplos campos de azul cerúleo, dá vibração a seres bizarros, esqueletos, máquinas, animais, constituindo um cenário aterrorizante do futuro.

Em suas pinturas, Pitágoras apresenta um mundo desconectado do presente, mas profundamente imbuído de seus aspectos destrutivos e decadentes. As imagens são um tanto surrealistas, compostas de elementos e seres que enfatizam o caos em que a civilização se precipitou. Nesse diálogo entre passado e futuro, o artista aponta para a fragilidade da condição humana face à potência da natureza, claramente perceptível em mares e oceanos. Daí o título da série: Quase tudo que é imenso lembra o mar.

O enigma proposto pelo título reside menos em sua literalidade do que no convite a um mergulho profundo nas imagens, no qual se ativa a consciência, adormecida pelo presente ou pelo Prozac, de que não se percebe para onde o caminho levará.

Pitágoras credita suas influências à arte e cultura pop, dizendo que sente mais conexão com a literatura, gibis ou mesmo da observação do cotidiano do que com artistas específicos. Em seus trabalhos, a intensa expressividade das figuras se destaca, traçadas com força e simplicidade à semelhança de desenhos rupestres.

Para Pitágoras, não há outro jeito de viver, senão intensamente. Ele mesmo se considera uma pessoa visceral, e é em seu universo de devaneios que o artista flerta com a angústia da morte que se sabe certa, mas que ainda assim pode se acomodar na beleza poética de sua própria redenção.

 

 

Berna Reale, Habitus, 2015

por María Isabel Villalba

habitus

Berna Reale, artista e perita criminal de Belém de Pará responde à convocatória para o 34º Panorama da Arte Brasileira com um vídeo, uma instalação e três fotografias.

No vídeo intitulado Habitus, realizado especialmente para esta exposição, a artista veste uma túnica-hábito austera, cinza, larga, e rústica, semelhante a um uniforme ou ou bata que não dá a perceber a forma do corpo e remete à ideia de encerramento ou clausura. Está descalça.

A imagem da artista surge na contraluz. A cor de sua roupa aproxima-se do sóbrio tom do vídeo, no qual se destaca apenas o azul da linha em um carretel e em uma fita métrica. A figura descalça se desloca com a fita na mão de uma oficina de costura – onde solitariamente corta e costura sacos plásticos pretos utilizados para colocar ternos e paletós – para uma sala de autópsia – onde cadáveres de pessoas vitimadas pelo crime são medidos e recolhidos dentro desses mesmos sacos pretos, no IML. Tempo presente, espaço intercambiável.

Os gestos de concentração e habilidade para realizar tais tarefas transmitem a ideia de alguém que está habituado com esses fazeres, como se fizessem parte de uma rotina iniludível. O rosto sério e a expressão rígida acompanham a ação. Tempo presente, espaço intercambiável.

Berna Reale irrompe com suas performances no espaço público e discute a violência e o poder, e como o cotidiano das pessoas é atravessado por eles, formando um círculo vicioso, quase um hábito. As imagens inquietantes do vídeo em looping ativam a atração/repulsão que essa mesma violência provoca e os vestígios que de ela ficam.

Berna Reale imagina, planeja e executa suas performances, estabelecendo assim uma relação de máxima proximidade entre arte, vida e política.

 

 

Berna Reale, O tema da festa, 2015

por Doris Cook

o tema da festa

Surgido em 1969, o Panorama da Arte Brasileira, exposição organizada bienalmente pelo MAM, tem por foco exibir um recorte do que se produz no campo da arte contemporânea no Brasil. Sua 34ª edição, intitulada Da terra, da pedra, daqui, inova ao exibir peças e esculturas de pedra polida da pré-história do País, datadas de aproximadamente 3 a 6 mil anos. Essas esculturas são chamadas de zoólitos. Elas foram encontrados em sambaquis, depósitos de conchas e material orgânico feitos por povos ancestrais, predominantes em regiões costeiras, especialmente no litoral de Santa Catarina. A curadoria de Aracy Amaral e Paulo Miyada inova também ao convidar apenas seis artistas para a mostra: Cildo Meireles, Cao Guimarães, Miguel Rio Branco, Pitágoras Lopes, Erika Verzutti e a paraense Berna Reale, que participa da exposição com fotografias, um vídeo – Habitus – e uma instalação – O tema da festa.

A instalação O tema da festa foi montada no fundo da Grande Sala do MAM. Ela propõe um ambiente semelhante a uma boate. É um pequeno espaço, de teto baixo e sufocante, cujas paredes são forradas de papelão perfurado por balas de calibres 38 e 40. A iluminação da boate, azul e vermelha, é feita com vinte equipamentos do tipo giroflex, usados em viaturas de polícia. O som contínuo da batida da música composta especialmente para a instalação é entremeado com o ruído de sirenes em alto volume e falas extraídas do áudio captado no rádio de viaturas policiais, nas quais são mencionados crimes com vítimas fatais. No centro do espaço, há seis mesas altas dispostas simetricamente nas quais há pratos de suspiros de que o visitante pode se servir à vontade.

Ao entrarmos na boate, somos embalados pelo som da batida e tomados pelo clima de festa. Mas Berna nos convida para outra coisa: refletir sobre a violência, seu leitmotiv, e sobre a banalidade com que ela é tratada, em contundente narrativa visual e adrenalina sonora. A artista –e também perita criminal desde 2010– provoca o espectador revirando as entranhas do cotidiano violento que queremos esconder. Enquanto dançamos ao som da batida repetitiva e previsível como a violência que nos cerca, o efeito dos tiros e o ruído das sirenes disputam a atenção do visitante. Enquanto saboreamos um doce, ouvimos pelo rádio de uma viatura que alguém acaba de ser assassinado. Há no ar uma excitação mórbida e irônica que reconhecemos facilmente e que estranhamente nos atrai, alimentando nossa curiosidade.

A compreensão da arte de Berna Reale pode se dar a partir da percepção dos efeitos e impactos que pretende criar. Para o filósofo francês Henri Bergson, toda percepção é memória. O que percebemos, praticamente, é o passado, o presente puro sendo, o “inapreensível avanço do passado a roer o futuro”. A artista, ao que parece, quer a representação pura do contemporâneo, com suas vísceras expostas a olho nu, uma contemporaneidade que insiste em avançar e roer nosso futuro.

Berna Reale aponta, assim, para a necessidade de frear e reverter o que tem se apresentado como elemento constante da nossa marca civilizatória, talvez desde sempre, criando outras memórias. Enquanto isso, porém, os sambaquis de hoje vão se alimentando de ossadas anônimas, cartuchos de armas de fogo e da conivência de todos.

 

 

Cao Guimarães, Filme em anexo: um vídeo-vestígio, 2015

por Juliana Vasconcelos

filmeanexo

[…] se o sentido está perdido, novos sentidos devem ser buscados [pois] há um tempo certo para esquecer assim como há um tempo certo para lembrar.

M. Holly, citando Nietzsche

 

Na entrada da Grande Sala do MAM, dois elementos coexistem: uma pequena pedra esculpida, sobre uma mesa e sob uma luz que lhe conferem aura de relíquia; e, diante dela, a projeção de um vídeo sobre uma tela dotada de porte e imponência monumentais.

A escultura pertence a uma coleção de peças líticas encontradas em sambaquis da região costeira meridional do Brasil, datadas entre 4000 a 1000 a. C. É um dos vestígios deixados pela existência de civilizações paleoindígenas que ali viveram.

O vídeo integra um conjunto de manifestações artísticas brasileiras, realizadas por artistas contemporâneos que habitam diferentes regiões do território nacional.

A tensão entre estes dois elementos diacrônicos anuncia o diálogo proposto em Da terra, da pedra, daqui pelos curadores Aracy Amaral e Paulo Miyada aos artistas convidados a participar do 34º Panorama de Arte Brasileira do MAM. A partir do lapso de informações acerca dos artefatos arqueológicos ali presentes, os artistas apresentam questões e reflexões contemporâneas a respeito das concepções de terra, tempo e território.

Tanto a pedra esculpida e polida quanto a tela-monumento são suportes para a recepção de imagens e imaginários a respeito da ancestralidade brasileira deixada pelos povos sambaquieiros. Sobre o lítico, o público projeta suas próprias introspecções e conjeturas acerca de um passado desconhecido. Sobre a tela, o público tem acesso às imagens e imaginários do cineasta, fotógrafo e artista Cao Guimarães, e com elas dialoga.

A obra Filme em anexo, do mineiro Cao Guimarães, é um vídeo que arremessa o espectador a passados, presentes e futuros, de maneira não linear, ao longo de dezesseis minutos perpetuados em loopings que borram o limite entre início e final da obra.

A tela-monumento recebe a imagem de um e-mail escrito com letras brancas sobre um fundo preto. Trata-se da correspondência entre Cao e o curador-adjunto Paulo Miyada, datada de 09 de julho de 2015. Ao lado da data, correm os números das horas, minutos e segundos, como se estivéssemos sendo deslocados para o mesmo instante em que a correspondência fora redigida. Cao escreve “Parece que os povos sambaquieiros continuam existindo por aí. Com hábitos parecidos, porém diferentes”. Em citação a Manuel de Barros, completa: “aguardo um recolhimento de conchas”. A tela é então ocupada pelo título Filme em anexo. Em seguida, somos deslocados para a sensação do instante em que Paulo Miyada escreve para Cao, seis meses antes. As horas, minutos e segundos do dia 19 de janeiro de 2015 escoam diante dos nossos olhos enquanto acompanhamos a redação de Paulo: “Olá, Cao! Feliz ano novo!”. Ele segue falando sobre os povos sambaquieiros, monumentos pré-históricos unos contrapostos à organicidade dos sambaquis e suas relações diretas com a “imponderabilidade do tempo”. Em poucos minutos, tal imponderabilidade é manifesta quando somos deslocados seja pela ordem regressiva dos e-mails, seja pela ilusão de presente do cronômetro e da digitação do e-mail, ou pelos tempos contidos nos significados de cada palavra escrita, ou ainda pela simples frase “Feliz ano novo!”. Filme em anexo consegue em seus primeiros minutos deixar muito claro que, mais do que uma obra, trata-se de um documento (em anexo). Uma evidência tão histórica quanto a peça lítica que testemunha o seu desenrolar diário na exposição.

Cao, aparentemente consciente da impossibilidade de fazer aquilo que Michael Baxandall denomina reconstituição histórica de um estado de espírito, faz de sua investigação artística a oportunidade de somar às evidências encontradas nas camadas de tempo novas camadas, gerando novos vestígios. Um vídeo-vestígio, referente a sua contemporaneidade, sua civilização e seu próprio ofício, designando-os a um futuro.

Terminada a troca de e-mails, acompanhamos imagens capturadas pelo cineasta nos sítios arqueológicos do litoral catarinense, onde se localizam alguns sambaquis. São planos realizados por um observador que está dentro de um barco, percorrendo a costa marítima, cuja presença se mantém plácida e suave por todo o vídeo. Cao insere imagens de arquivo entre essas imagens. São filmagens de monumentos erguidos por antigas civilizações que parecem impressas em película cinematográfica antiga. A justaposição das filmagens “antigas” às captadas por ele gera aproximações, distanciamentos e estranhamentos entre passado e presente; história reconhecida e história ignorada; herança cultural de um país colonizado e memória de um território pré-colonial; coesão das pirâmides e organicidade dos sambaquis. Além desses aspectos, é igualmente legítima a tessitura de Cao na justaposição e alternância entre as imagens límpidas do vídeo digital e as de aspecto já “arqueológico” do cinema em película. O discurso do artista sobre a legitimidade de seu ofício na história da humanidade, então se inscreve: um frame da película é projetado por alguns segundos com a imagem de um fotógrafo que registra a câmera cinematográfica que o filma com uma câmera fotográfica. Neste vídeo-vestígio, Cao Guimarães inscreve a menção aos primórdios da história de seu ofício junto às imagens técnicas e seus dispositivos.

O vídeo segue para uma sequência de planos da brancura das areias nas paisagens da praia. A tela-monumento é tomada pela alvura de variações de branco, branco-azulado e azul sutil das pequenas lagoas formadas. São camadas horizontais que preenchem a verticalidade da tela com os milênios contidos na formação destas praias.

A partir desse momento, uma voz masculina recita nomes de animais marinhos, derivados de formações rochosas, termos de arqueologia, nomes de partes do corpo e verbos relacionados ao modo de vida daquele lugar. Os nomes recobrem imagens da água do mar lambendo e corroendo pedras, conchas, areia, ossaturas… As palavras e as imagens são camadas que se sobrepõem como a formação dos sambaquis. Tudo é material orgânico que constitui esta paisagem e que, corroído pela ação do tempo, voltará ao pó. Um sambaqui é o tempo comprimido no espaço. No vídeo-vestígio de Cao Guimarães, o espaço está comprimido no tempo (fílmico).

Uma linha de pesca dança na tela. Seria uma linha do tempo? As mãos de um homem começam a recolher uma linha de pesca azul que sai de dentro da água do rio. Assim, Cao nos introduz aos homens pescadores e coletores, referidos por ele no e-mail inicial como povos sambaquieiros ainda existentes. São homens comuns que caminham, habitam e trabalham sobre um solo feito de conchas. Mãos separaram moluscos de suas valvas, separando o interior do exterior, separando os animais de suas capapaças, as almas de seus ossos. Animais vivos e mortos coabitam o espaço e alimentam-se uns dos outros obedecendo à lei da sobrevivência. Vemos as moradias precárias de madeira ou tijolos expostos adornadas por grafites de peixes, amontoadas em meio a sucatas e comprimidas sob uma ponte sobre a qual passam carros. Uma simplória bandeira do Brasil flamula timidamente no canto de alguns enquadramentos, ao lado de tímidos sorrisos desdentados. Elementos do cotidiano prosaico dessa “civilização” contemporânea é retratada com delicadeza pelo olhar do cineasta: a pesca, o lazer singelo de empinar pipas e alçar sonhos, pássaros de quem cumpre desígnios junto aos peixes.

Ao final de todas as imagens-vestígio e seus lapsos temporais – de segundos ou milênios – temos o retrato de um homem estático diante da câmera. Uma trilha sonora suave, executada em um instrumento de cordas, pela primeira vez se insinua sobre as imagens. É o retrato de um coletor-sambaquieiro que olha diretamente para a lente da câmera. Sem camisa, ele está usando uma bermuda cuja estampa de chamas parece subir por suas pernas. Ele está em frente a uma casa de madeira erguida sobre um chão de conchas. Cao Guimarães olha para o homem como se desejasse atingir sua ancestralidade. O que há de milenar nesse homem presente diante de mim? Habita nele o abismo entre o passado e presente da humanidade que ali remanesce?

O mesmo homem está agora de costas para a câmera; o rio corre à sua frente. Uma tatuagem toma quase todo o lado direito de suas costas. A água do rio passa; ele fica. Retorno ao instante inicial da troca de e-mails entre artista e curador. Não há espaço ou tempo para compreender o que é “cabeça” ou o “rabo” do vídeo.

O relógio volta a contar os segundos. Cao e Paulo são dois homens no tempo falando sobre o tempo, são camadas sobre camadas: película, vídeo, e-mail, sítio arqueológico, vento, tempo, solo, céu, peixe, concha, homens, hábitos, pesca, vida, morte, cotidiano, e a presença do receptor da obra no espaço expositivo, o que também escoa para o passado.

É o tempo, em sua imponderabilidade, devorando a si próprio a todo instante.

 

 

Cildo Meireles, Arte física: fronteira vertical, 1969- 2015

por Neusa Hirata

cildo

Para dialogar com as esculturas zoólitas encontradas nos sítios arqueológicos do sudeste meridional do Brasil e datados de 4 mil a.C., Cildo Meireles selecionou obras que fazem parte de um conjunto denominado Arte física.

Respondendo a Frederico Morais, em entrevista concedida em abril de 2008, sobre o porquê do nome Arte física, o artista assim se expressa: “Porque são trabalhos que se movimentam na geografia física do país: extensões territoriais, geologia, água, fogo etc., cuja manipulação exige a presença do corpo do artista. Como, por exemplo, estender uma linha ao longo de 30 km de praia e recolher o que dela restou. Transferir materiais e objetos de uma fronteira para outra, preparar uma fogueira etc. É o diálogo entre o corpo e a matéria. Mas sendo ambos matéria prima.”  

Dentre os projetos de Arte física mostrados, alguns foram realizados outros, não. Datados de 1969, durante período da ditadura militar no Brasil, três deles foram executados. Eles elaboram a questão da relação entre os homens e a natureza.

A conquista do espaço territorial, objeto de disputa física, política e ideológica em todas as civilizações, é o assunto em destaque nos trabalhos de Cildo Meireles, em particular a série Arte física, exibida no Panorama. Interessante e nada surpreendente em suas obras é que, nas relações de poder entre dominantes e dominados, seu olhar se volta sempre com simpatia para os últimos. Em Fronteira vertical, volta-se para a população indígena, com a qual ele tem uma relação afetiva de longa data; no caso das Caixas de Brasília, Meireles relembra a repressão vigente na ditadura militar.

A forma da apropriação do território nos projetos de Arte física se define pela mensurabilidade. As extensões e os tamanhos têm precisão matemática. E, sendo projetos de arte conceitual, vêm acompanhados de uma apresentação cuidadosa de como foram realizados.

Falando de Caixas de Brasília/ Clareira, Cildo Meireles assim descreve o projeto: “Era formado por três caixas de 30 cm de aresta, feitas de Duratex e madeira. Esse trabalho consistia primeiro no estabelecimento de uma área, que em seguida era delimitada por quatro estacas e cordão. No interior da área delimitada, foi capinado, recolhido e incinerado o mato. Então, ato contínuo, peguei uma das caixas, coloquei os resíduos dessa fogueira – que criou a clareira –, parte da terra de um buraco que fizemos para enterrar essa mesma caixa, ou seja, o equivalente a uma caixa cheia. A caixa foi fechada e enterrada naquele buraco. Nas duas restantes, havia outros resíduos como, por exemplo, terra, cordão, as estacas que foram usadas e os resíduos da fogueira (cinza e carvão). Colocados os resíduos nessas duas caixas, elas foram fechadas. O trabalho final se constituía dessas duas caixas (com esses elementos em seu interior) e um painel com uma sequência fotográfica da primeira parte, em que consistiu essa ação, além do registro do dia seguinte. Há também um mapa de Brasília onde está apontada a localização da ação e do enterramento da caixa”.

A intenção do artista era fazer este projeto no Lago Sul de Brasília, onde viviam os ministros da ditadura. Contudo, apesar de Caixas de Brasília ser uma tentativa mais simbólica do que real de criar e ocupar um território, foi difícil de realizar. Após tentativas frustradas, a obra foi finalmente efetivada no Lago Norte, um lugar de menor controle militar.

Cildo Meireles executou Cordões/ 30 km de linha estendidos e recolhidos, no litoral de Paraty em direção a Tarituba, cidades situadas no estado do Rio de Janeiro. Foram estendidos e posteriormente recolhidos, trinta quilômetros de barbante industrial. Eles formam um emaranhado de fios com a aparência de uma estopa. Essa obra se encontra exposta no Panorama, dentro de um estojo de madeira, cuja parte interna da tampa está revestida por um mapa do estado do Rio, com o trecho entre as duas cidades assinalado com um círculo.

Com projeto iniciado em 1969, a obra Mutações geográficas: Fronteira vertical só foi terminada em setembro de 2015, especialmente para ser exibida no Panorama.

O desafio consistia em alcançar o ponto mais alto do Pico da Neblina, localizado a 2.994 metros de altura, no interior do estado do Amazonas, em terras da reserva indígena habitada pelos índios ianomâmis. Aí, cortar a parte mais alta da montanha em mais ou menos um centímetro, e aumentar sua altura/ fronteira, incrustando algo precioso que viesse das profundezas da terra, por exemplo, ouro/ gema (diamante, rubi ou esmeralda).

No Panorama, essa obra ocupa um amplo espaço. Além da descrição detalhada do projeto, o trabalho é enriquecido com recursos audiovisuais. O conjunto evidencia não somente o empenho da equipe de produção do MAM São Paulo, como também o esforço requerido dos oito integrantes que participaram do trabalho de campo.

Para realizar intervenções na reserva indígena, objeto de constantes disputas territoriais, foi necessário, em primeiro lugar, vencer os trâmites burocráticos. A autorização obtida encontra-se entre os documentos expostos no Panorama. O grupo partiu, então, da aldeia ianomâmi de Maturacá, subiu o rio Cauaburi e chegou ao topo, após caminhar por uma trilha durante quatro dias. Os audiovisuais, além de mostrarem o percurso, discorrem sobre a relação dos índios com a terra em que vivem e evidenciam a importância do Pico da Neblina para eles. Os índios falam do misticismo, da religiosidade e das divindades que guardam seu lugar sagrado.

No Panorama, certamente este é o trabalho que mais dialoga com as obras em pedra encontradas nos sambaquis, em termos culturais. Ambos mostram populações fortemente conectadas com a terra que habitam. Ambos tratam de povos ancestrais, seu modo de vida, seus valores, sua civilização e sua arte; de povos extintos ou em vias de extinção.

Em todos os projetos de Arte física aqui referidos, Cildo Meireles aborda o problema da sobrevivência humana na terra, algo que vale na pré-história ou nos tempos atuais. A questão é a relação entre o homem e a natureza, a convivência entre seres humanos, a apropriação e as intervenções do homem em seu território físico. Seja nas cidades ou na floresta, no mar ou nas montanhas do Brasil.

 

 

Berna Reale, A sombra do sol, Enquanto todos olham a lua, 2012 (ambos); Cantando na chuva, 2014

Por Bárbara Helena de Morais

30479_BR_A SOMBRA DO SOL #2_IMG_9880_

Berna Reale é artista plástica e perita criminal. Ambas as profissões estão intimamente ligadas em sua pesquisa, que consiste em perceber o corpo como matéria humana que resiste à violência. Sua principal característica é ascender às feridas dos conflitos sociais e políticos contemporâneos, evidenciando a violência que diariamente é posta de lado e ignorada. Berna realiza performances e instalações. Ao compor arquétipos sociais alegoriza uma realidade mais pura, provocadora e incômoda justamente por ferir a percepção usual do mundo.

O 34º Panorama do MAM, intitulado Da pedra, da terra, daqui, trouxe como partida para a discussão do que é hoje arte brasileira, uma seleção de esculturas produzidas em território nacional por volta de 6 mil anos atrás, por um povo já inexistente. Berna contribuiu com duas obras inéditas e com três fotografias de trabalhos realizados anteriormente, A sombra do sol (2012), Enquanto todos olham a lua (2012) e Cantando na chuva (2014). Suas obras dialogam com a temática proposta no que se refere a questões a extinção de civilizações, considerando que o povo sambaquieiro desapareceu e a civilização atual parece caminhar para o mesmo fim.

Enquanto todos olham a lua toma como referências acontecimentos na prisão de Guantánamo. A prisão norte-americana ficou conhecida pelas práticas de tortura aplicada aos detentos de maneira ilegal e desumana, acobertada pelo governo durante anos. Berna se veste com o macacão laranja semelhante ao utilizado por detentos, tem o rosto coberto por um tecido da mesma cor, como uma mortalha. As mãos, os pés e o pescoço estão acorrentados. Ela está de pé, de cabeça erguida, de frente para a foto, como que à espera da uma sentença de morte. Ao seu lado, uma bandeira a meio pau reforça a ideia, sendo indicativa de luto. A paisagem é desértica. O vermelho da terra aproxima-se da cor do uniforme, formando um conjunto que evoca o físico e corpóreo, em contraste com a imensidão azul do céu, austero e sublime, onde se percebe, no alto, quase fora da cena, um pontinho de luz: a lua nova que começa a se pôr. A atenção do espectador é rapidamente atraída para esse ponto da foto, um corpo diminuto em relação ao restante da composição, especialmente da figura parece à espera da execução. Assim seria se não fosse o título da obra, que desvirtua o que a composição constrói: Enquanto todos olham para a lua é pura ironia ao posicionamento silencioso que as pessoas tomam em relação à violência anunciada.

Violência é a questão que atravessa transversalmente todo o trabalho de Berna Reale. Violência promovida pelo poder que recai sobre o indivíduo, que, como matéria humana, persiste para sobreviver. Violência que é sabid, mas ignorada ou consumida como espetáculo pelo coletivo.

Esse poder é tematizado na performance Cantando na chuva. A imagem choca devido à incongruência dos símbolos apresentados. Berna veste-se de poder: o terno cor de ouro simbolizando o acúmulo de riqueza; o tapete vermelho e a máscara de gás, o privilégio. O cenário, um lixão, é formado pelo acúmulo do que há de menor valor no mundo, os restos da humanidade. Ao fundo há um fragmento de natureza, com alguns animais que ainda sobrevivem nesse ambiente pútrido. A obra toma como referência o filme homônimo, Singin’in the Rain, produzido em 1952, na chamada década de ouro do cinema hollywoodiano. O tapete vermelho e a estatueta dourada do Oscar, maior prêmio do cinema norte-americano são referidos na imagem construída pela artista. A performace de Berna é sapatear, ao som da mesma trilha sonora reinterpretando Gene Kelly na cena mais famosa do musical. A indústria cinematográfica americana dominou o mundo. Nos anos 1950, propagandeou o american way of life. Alimentou a Guerra Fria, ofereceu entretenimento durante a recessão econômica, desviando a atenção da população dos reais problemas da sociedade. Berna se apropria desse contexto para criticar a manipulação e o descaso do Estado em relação à realidade social.

Por último, A sombra do sol mostra a grandiosidade da natureza em relação ao homem, que, no entanto, a agride brutalmente. A imagem foi feita na maior região de mineração de ferro do Brasil, que está se expandindo em direção à floresta Amazônica de maneira ameaçadora. A metade inferior da foto é dominada por uma massa de água que reflete a metade superior. Berna Reale é vista no centro da composição, vestida como o anjo negro da morte, segurando um manto vermelho como oferenda, à beira de uma falésia, em franco contraste com o cenário branco. Do título tem-se a referência bíblica do profeta Isaías, quando Deus manda anunciar à Ezequias que deslocará a sombra do sol para provar sua existência, livrando-o da morte e assegurando-lhe a proteção da cidade. Berna monta assim um quadro de relações entre o poder do homem, de Deus e da natureza, em uma provocação apocalíptica do futuro do homem na Terra, que pode se extinguir como se extinguiram os povos que construíram sambaquis milhares de anos atrás.

 

 

Miguel Rio Branco, Wishful Thinking, 2015

por Milene Cara

miguel

No princípio, era a natureza. E, para a defesa contra o poder da natureza, construímos sociedades. Sem elas, estaríamos definitivamente no caos. Foi a indagação sobre o que é o Brasil, para além da construção social e política sobre um território, que motivou Aracy Amaral e Paulo Miyada, curadora e curador adjunto do 34º Panorama da Arte Brasileira, a convidar seis artistas brasileiros para discutir o Brasil a partir de sua ancestralidade, levando em conta a existência dos sambaquis, grandes acúmulos conchas e material orgânico datados de até seis mil anos e localizados principalmente no litoral sudeste brasileiro, onde foram encontradas as esculturas líticas exibidas na exposição.

O que é o Brasil? Ante a pergunta, o artista Miguel Rio Branco desenvolveu para o Panorama a instalação Wishful Thinking, um jardim dentro de uma espécie de caixa inserida no espaço da Grande Sala do MAM. Ao adentrar nela, o espectador se vê imerso num conjunto de experiências sensíveis completamente diverso do proporcionado no resto do espaço expositivo. Caminha-se sobre terra, por espaços não cobertos por espécies vegetais oriundas da Mata Atlântica, espécies que estão por toda a parte formando volumes conjuntamente com pedras. Agrupamentos de tubos de televisores de tubo, pouco numerosos e no chão, exibem imagens fotográficas da autoria do artista. Luz, ar, odores, pisada: tudo difere da condição espacial que antecede a imersão no ambiente da instalação. Ao sujeito que ali está são oferecidos atalhos que não levam a lugar algum: dá-se alguns passos, mas se é obrigado a retornar, não há passagem possível, ou então toma-se um caminho que leva à saída.

Wishful Thinking é um jardim, é construção. Segundo Felipe Chaimovich, na tradição oriental do jardim chinês, uma das mais antigas e também influentes na tradição ocidental, o jardim e a pintura de paisagem são experiências compensatórias à impossibilidade do abandono da vida civil, à impossibilidade da vida contemplativa nas montanhas, da vida na natureza. O jardim não é uma representação da natureza, mas a construção de um lugar contemplativo organizado segundo opostos complementares dentro da tradição taoísta: montanha e água, o permanente e o impermanente. O jardim é projetado para produzir um conjunto de sentimentos, e é dessa ideia que o artista se vale na construção da instalação, reforçando sentimentos recorrentes em sua poética: a decadência, a degradação e a violência. Miguel Rio Branco faz isso sem enfatizar a imagem, a fotografia, os espelhos, os recursos de corte e montagem, o drama intensificado pelo domínio da luz e da cor, que, em Wishful Thinking, estão em segundo plano. O artista propõe ao espectador imergir num ambiente em que o resíduo da sociedade industrial – que, por meio de seu fazer e de sua tecnologia, transforma tudo em imagem – insere-se entre volumes de espécies vegetais e minerais pelos quais é possível deslocar-se sem que se chegue a lugar algum, metaforizando o esforço da racionalidade que acaba sucumbindo ao caos. Aqui, a impermanência remete aos esforços do homem para opor-se à violência permanente da natureza, que também nele está contida. Assim como pouco se sabe sobre os povos que realizaram os sambaquis, no futuro, e talvez igualmente, pouco se saberá sobre nós. Quando muito, restarão vestígios das nossas construções em meio à natureza.

Wishful Thinking. Essa expressão de difícil tradução reforça o drama e a ironia da obra. Ela evoca algo próximo a “desejos vãos”, “esperanças vãs” ou ainda uma “ilusão ingênua”. O uso da língua inglesa no título da instalação pretende, como é recorrente na produção de Miguel Rio Branco, deslocar a tragédia de seu lugar original. O título não alude somente ao Brasil, mas à relação do homem com o território. A obra desfaz a ficção do Éden, confundindo infernos e paraísos, colocando em xeque avanços tecnológicos, reformas sociais e a própria da racionalidade como meios de restaurar o Paraíso na terra. A ironia do título reforça uma das teses citadas por Camille Paglia em seu livro Personas sexuais: a lei natural e universal de criação a partir da destruição opera tanto na mente como na matéria. Trata-se, portanto, da inexorável da tragédia referida por Caetano Veloso na música Fora da ordem: “Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína”.

Wishful Thinking é um espaço ritualístico, litúrgico: há um percurso sugerido, há um texto, há um tempo e uma materialidade constituída por um fazer. Há também o desejo de conhecimento do mundo por meio do fazer, um desejo da arte. O lugar da obra de arte, seu modo de existir, aproxima-se dos lugares ocupados pelas imagens nos templos: é um lugar mitificado, um fazer amparado por condições materiais e tecnológicas que determinam relações que são quase de culto, igualmente compartilhadas em todas as sociedades.

Ao desfazer a ficção do Éden, a obra de Rio Branco insere-se no Éden e, ironicamente, tem condenado o seu desejo de conhecimento. O mesmo se dá com o próprio Panorama: Da terra, da pedra, daqui propõe o diálogo entre esculturas líticas e obras contemporâneas, constituindo-se em um discurso sobre as civilizações e sobre o tempo de deuses criados pelo homem.

 

Erika Verzutti, Cemitério com franja, Tortoise, Indigentes, 2014, 2012 e 2008, respectivamente

por Neide Helena de Moraes

erika

Na mostra Panorama da Arte Brasileira, em sua 34ª edição, intitulada Da pedra, da terra, daqui, os curadores constroem uma narrativa que parte de peças datadas de mais de 3 mil anos. São sessenta peças líticas encontradas no litoral sudeste do Brasil até a costa norte do Uruguai, entre elas artefatos e esculturas zoólitas que sobreviveram misteriosamente por milênios, e hoje despertam a curiosidade do público.

As esculturas pré-históricas feitas em pedra exibidas no Panorama começaram a ser encontradas em sambaquis desde meados do século XIX. Hoje sítios de interesse arqueológicos, os sambaquis são construções elaboradas pelos primeiros habitantes do território atualmente ocupado pelo Brasil com enormes acúmulos de conchas e material orgânico. Havia neles ossadas e outros indícios de utilização funerária.

Convidada a participar do Panorama, a paulista Erika Verzutti dialoga perfeitamente com a proposta da curadoria. Nas suas instalações predomina o uso da pedra.

A pedra é utilizada pelo homem desde os primórdios do processo civilizatório. Foi primeiramente empregada na confecção de instrumentos relacionados à captura de animais e à preparação de alimentos, tornando-se depois matéria prima de outros objetos importantes para a vida em sociedade. Os artefatos de pedra atravessam o tempo, sendo fontes importantes de conhecimento de civilizações antigas e às vezes desaparecidas.

A pedra é uma energia solidificada. Sua estrutura interna é viva, por isso tem sido companheira constante da humanidade. Ela possui também os atributos da resistência e da permanência, sendo praticamente imutável. Provêm daí seus muitos significados e simbolismos: pedra de poder, de sorte, de vidência, sagradas, rolantes, moventes.

As obras Cemitério com franja (2014), Indigentes (2008) e Tortoise (2012) são instalações escultóricas com corpos estranhos, ovos e fósseis. Jacas, bananas, legumes, em bronze ou cimento, integram essas composições intercaladas com pedras. O acúmulo de objetos que parecem descartados caracteriza cada um desses trabalhos, que se investem da mítica das peças pré-históricas ao serem ordenados.

A ordenação dá ao conjunto das peças um caráter de uma coleção de informalidades, na qual os objetos provêm de diversas fontes, têm diferentes funções e são destituídos de qualquer compromisso, apresentando-se toscos. O conjunto, porém, configura sensações e fantasias, nele se perde o caráter utilitário e se ganha uma dimensão lúdica e ritualística. As operações da artista com esses elementos triviais adquirem uma força sugestiva capaz de articular experiências com pesos, consistências e texturas, demandando um olhar tátil.

Em Cemitério com franja, esculturas de diversos materiais – argila, pedra, bronze – estão dispostas simetricamente numa composição organizada segundo tonalidades entre azul e o cinza, sugerindo sua extração de um sítio arqueológico. Estas tonalidades evocam uma referência nostálgica das enseadas em que pedras, conchas, corais e outros objetos beiram ao chão, como nos sambaquis.

No Panorama, a proposta de cada artista corresponde à observação e à pesquisa a partir das esculturas pré-históricas expostas na Grande Sala. Os povos sambaquieiros, que elaboraram essas obras de arte durante milênios tiveram, cada qual, preocupações específicas, e criaram estilos próprios, assim como Erika Verzutti e os demais artistas convidados para este Panorama.

Podemos concluir que na linguagem contemporânea de seus trabalhos, os artistas buscam a força de uma manifestação plástica ancestral, mergulhando em diversas camadas do tempo. Suas obras causam um impacto imediato e duradouro, pelas múltiplas associações e sensações que desencadeiam no visitante da exposição, que tem contato visual constante com as icônicas peças pré-históricas exibidas ao lado delas.

Luísa Nóbrega assina o projeto parede que fica em cartaz no MAM até 13 de dezembro.

 

Luísa Nóbrega (São Paulo, SP, 1984)

dias úteis, 2015

Instalação sonora, performance / Sound installation, performance

 

“De segunda a sexta, percorro as cinco linhas do metrô de São Paulo, uma a uma. Segunda-feira, a linha 1, azul; terça, a linha 2, verde; quarta, a linha 3, vermelha; quinta, a linha 4, amarela; sexta, a linha 5, lilás. Embarco sempre no primeiro trem, em um dos dois extremos de cada linha. Permaneço indo e voltando ininterruptamente das 4h40 da manhã, horário de abertura de metrô, até às 00h30, quando o metrô fecha as portas. Permaneço o máximo de tempo possível no mesmo trem, a menos que me exijam que saia. Um gravador cassete registra o som de todo o trajeto, dividindo as cerca de 20 horas em fitas de 60 minutos. As 100 horas de gravadas durante os cinco dias de viagem soam nesse corredor entre as 4h40 da manhã e as 00h30, todos os dias. ”

Luisa Nóbrega

 

IMG_9450xp_

No último domingo (15/11) rolou no domingo MAM uma Jam de dança com o pessoal do ISH Dance Collective no #movemam.

Veja as fotos:

 

cinema

 

A parceria com os cinemas Reserva Cultural, Espaço Itaú de Cinema e Caixa Belas Artes é do MAM mas quem sai ganhando são vocês!

Reserva Cultural: Sócios MAM e alunos dos cursos MAM pagam meia apresentando a carteirinha.

Espaço Itaú de Cinema: 30% de desconto para sócios apresentando a carteirinha.

Caixa Belas Artes: Meia entrada para Sócios MAM.

 

Além disso, todo mundo que vai no Reserva Cultural e Espaço Itaú de Cinema pode usar o bilhete do cinema pra entrar no MAM. É assim: você vai no cinema e guarda o bilhete. No mesmo mês você pode vir ao MAM, apresentar o bilhete e automaticamente ganha gratuidade.

 

Mais informaçoes: socios@mam.org.br ou 11 5085-1302

 

 

Programação de Novembro

07/11 (Sáb) + 6 meses
15h Oficina de música e movimento para bebês com Sandra Bittar

14/11 (Sáb) + 4 anos
14h Oficina de samba de roda com Dofona e Mestre Bico Duro + 4 anos

21/11 (Sáb) + 4anos
15h Entre contos e cantos – Percurso narrativo no Jardim de Esculturas

28/11 (Sáb) Livre
15h Apresentação Musical com Banda Alana. Livre

 

Programação de Dezembro

05/12 (Sáb) + 4 anos
10h30 Experimentações com argila com Rogério Ratão
+ visita mediada na exposição 34° Panorama da Arte Brasileira + 4 anos

12/12 (Sáb) Livre
15h Apresentação musical com Banda Alana

 

 

Atividades Gratuitas. Vagas Limitadas.
Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313

Veja só o que preparamos pra vocês:

 

30

Dá uma olhada em todos os canais digitais em que estamos e segue a gente pra ficar ligado nas novidades 🙂

 

snapc /MAMoficial

pinter /MAMoficial

fb_icon_325x325  /MAMoficial

Youtube-redondo  /MAMoficial

images /MAMoficial

winstoreinslogo_by_mrinf3ction-d6bmkkp  /MAMoficial

 

#movemam, Corpo em movimento, com ISH Dance Collective

 

gif-ish

 

ISH Dance Collective é uma companhia artística holandesa especializada em residências e oferece, junto ao MAM Educativo, um programa de duas semanas de formação artística gratuita no MAM São Paulo, com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e o aprendizado de novas habilidades em diversas áreas de produção de espetáculos.

 

Fight Flow 011+205_kl

 

Durante estas duas semanas, o ISH e o MAM Educativo irão criar um grupo de dança com jovens, treinando-os a partir de conhecimentos básicos para realização, promoção e produção de um show. O programa também reunirá alunos interessados em se tornar educadores com foco na aprendizagem sobre o talento pessoal e habilidades de ensino para sua transmissão.

 

De 17 a 29 de novembro de 2015, quatro oficinas gratuitas contínuas serão desenvolvidas: breakdance, artes marciais e produção; todas ministradas por educadores do ISH, no mesmo período e ao mesmo tempo, a um grupo máximo de 80 jovens, entre 12 e 25 anos.

 

This is ISH generale 241

 

As oficinas serão realizadas de terça a sexta, das 13h30 às 17h30, no MAM, e as apresentações irão acontecer nos dias 22 e 29 de novembro como programação do Domingo MAM. Ao final da residência, serão entregues certificados aos participantes com 80% de presença. Para abrir o programa, ISH Dance Collective irá oferecer uma jam session no Domingo MAM do dia 15 de novembro.

 

Dança: Breakdance / Hip Hop
Movimentos de breakdancing “Old School” e “New School’, hip hop e dança moderna.

Artes marciais
A arte da luta simulada baseada em uma variedade de técnicas de combate e defesa, com uma combinação de aspectos teatrais de performance.

Produção musical
Como criar músicas com o seu computador, utilizando software de batida musical (beatmaking).

Produção
Como produzir um show, organizando publicidade, logística e aspectos técnicos, tendo como resultado uma apresentação.

Inscrições abertas

#movemam, com ISH Dance Collective
17 a 29 de novembro
Oficinas gratuitas de terças-feiras a sextas-feiras, das 13h30 as 17h30
Apresentações aos domingos no Domingo MAM

 

Inscreva-se: Envie um e-mail para move@mam.org.br com suas informações pessoais (nome, idade, contato), seus interesses e experiências.

 

Sobre ISH Dance Collective

A partir da energia do hip-hop, da competição do breakdance e da leveza de acrobacias no teatro, ISH Dance Collective traz a cultura de rua ao palco, com shows dinâmicos e inspiradores. Dança em patins inline, artes marciais, street dance, crumpin’, Mc, DJ ao vivo, beatbox e até bungee jumping são parte do vocabulário do ISH.

O nome vem do sufixo “ISH”, que é adicionado no final de uma palavra em inglês quando algo não pode ser definido com precisão porque é tanto uma coisa quanto outra. Todo mundo é diferente e “ISH” traduz essa versatilidade.

Sob a liderança do diretor artístico Marco Gerris, fundador da companhia no final de 1999, o ISH desenvolveu uma identidade única, produzindo espetáculos dinâmicos, com ênfase no humor, realizados em festivais, teatros e escolas na Holanda e pelo mundo todo.

 

logos

Às terças-feiras, das 9h – 11h30 acontece o Laboratório de atividades criativas.

 

Tendo como público jovens dos 07 aos 12 anos, o objetivo do curso é fornecer espaços de acolhimento e reflexão lúdica acerca do universo artístico que se desenvolve no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Trabalhando com diversas linguagens artísticas o curso se abre para outras áreas do saber, para cada vez mais experimentarmos o nosso mundo.

 

Clique aqui para mais informações.

 

Nesse encontro, Adelsin propôs uma roda de conversa sobre a importância da infância e o lugar do brincar, relembrando movimentos adormecidos a partir de brincadeiras, músicas e construção de brinquedos com materiais inusitados.

Adelsin (Adelson Fernandes Murta Filho) é brincante e integrante da Casa das 5 Pedrinhas, mora atualmente no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Com formação em artes plásticas, trabalha há mais de trinta anos com a pesquisa, documentação e irradiação da cultura das crianças. Escreveu e ilustrou os livros Barangandão Arco Íris (Lapa -1997; Peirópolis -2008); Guisadinho (Fundação Nestlé Brasil- 2007); Coleção Cuidar Bem (Peirópolis – 2011) e Barangandão Natureza e Barangandão Barulhinho (Zerinho ou Um – 2013, 2014).

 

cont

 

Programação gratuita para professores e educadores

17/10 (sáb) A infância e a natureza – 10h as 13h

Nesse encontro, Adelsin propõe uma roda de conversa sobre a importância da infância e o lugar do brincar, relembrando movimentos adormecidos a partir de brincadeiras, músicas e construção de brinquedos com materiais inusitados.

Adelsin (Adelson Fernandes Murta Filho) é brincante e integrante da Casa das 5 Pedrinhas, mora atualmente no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Com formação em artes plásticas, trabalha há mais de trinta anos com a pesquisa, documentação e irradiação da cultura das crianças. Escreveu e ilustrou os livros Barangandão Arco Íris (Lapa -1997; Peirópolis -2008); Guisadinho (Fundação Nestlé Brasil- 2007); Coleção Cuidar Bem (Peirópolis – 2011) e Barangandão Natureza e Barangandão Barulhinho (Zerinho ou Um – 2013, 2014).
Atividades Gratuitas. Vagas Limitadas.
+info: educativo@mam.org.br e +55 11 5085-1313

Saiu no jornal O Estado de S. Paulo uma matéria sobre a obra o 34º Panorama, dá uma olhada:

 

Clipping A3

Uma parte do acervo do MAM pode ser visitado de bike! É o Jardim de Esculturas que foi projetado por Burle Marx e fica dentro do parque Ibirapuera, bem na frente do MAM. Inaugurado em 1993, ele abriga 30 esculturas numa área de 6 mil metros quadrados, sendo um dos principais acervos brasileiros expostos a céu aberto. Além disso o MAM possui um bicicletário onde é possível prender a bicicleta para visitar o museu por dentro e tomar um café! 🚲

 

Em homenagem ao dia das crianças, o Programa de Sócios do MAM, dará 50% desconto* na categoria família!

 

03

Até 4 pessoas: à vista R$ 150 ou 6x R$ 25.

*promoção válida até 15/10/2015.

 

Associações: +55 11 5085-1302 ou socios@mam.org.br

Saiu na Folha uma matéria linda sobre a obra de Cildo Meireles que faz parte do 34º Panorama, dá uma olhada:

materia acontece

cont

Visitas temáticas, apresentação das atividades de mediação e experiências poéticas, preparadas pelos educadores do MAM, para nova exposição.

6 de out (ter)
14h30 Visita mediada à exposição + experiência poética

7 de out (qua)
10h30 Visita temática Camadas do Panorama: arte contemporânea e arqueologia
16h Visita à exposição e ao Jardim de Esculturas

8 de out (qui)
10h30 Visita mediada à exposição
14h30 Circuito de experiências poéticas

9 de out (sex)
10h30 Visita temática para professores de Educação Infantil A cultura tradicional da infância no museu

10 de out (sáb)
10h30 Circuito de experiências poéticas

Vagas limitadas. Inscrições: educativo@mam.org.br ou 11 5085 1313

 

Conheça uma nova condição na categoria cultura individual.

Agora pessoas que moram fora do Estado de SP também podem se inscrever com o valor especial que oferecemos a estudantes, professores e aposentados.

À vista R$ 120 ou até 6X R$ 20.

Inscreva-se aqui

V Semana Cultural Sinais na Arte promove as culturas surdas por meio de diversas ações na língua brasileira de sinais (LIBRAS), realizadas em parceria com outras instituições culturais. Confira a programação gratuita de 22 a 26 de setembro.

 

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Museu de Arte Moderna de São Paulo apresentam

Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM

22/09 (ter)
  • 10h – Visita mediada em LIBRAS no Jardim de Esculturas + experiência poética, com o educador surdo Leonardo Castilho.
  • 14h30 – Narração de história em português e LIBRAS, com as educadoras Mirela Estelles e Amarílis Reto
23/09 (qua)
  • 15h – Encontro com a escritora e ilustradora Rita Carelli, idealizadora do projeto Um dia na aldeia.
24/09 (qui)
  • 14h – Slam do Corpo – batalha de poesias em português e LIBRAS.
  • Das 14h às 17h30 – Exposição Humana Mente.

 

Outras instituições culturais participantes

 

Pinacoteca do Estado de São Paulo

26 (sáb)
  • 14h – Contação de história em LIBRAS: Ninfa Eco e Caçador Narciso
  • 15h30 – Palestra Cultura Surda: Língua de Sinais, Arte e Educação, com a educadora surda Sabrina Denise Ribeiro

 

Memorial da Resistência

27/09 (dom)
  • 11h – Visita para o público surdo, com a presença de um intérprete de LIBRAS. Inauguração da janela de LIBRAS com relatos de ex-presos políticos.
  • 13h30  – Visita para o público surdo, com a presença de um intérprete de LIBRAS. Inauguração da janela de LIBRAS com relatos de ex-presos políticos.

 

Museu Lasar Segall

  • Confira horário com a instituição.
  • Vídeo em LIBRAS sobre o museu e as obras do acervo expostas.

 

Centro Cultural Banco do Basil

Confira horário com a instituição.

  • Visitas mediadas em LIBRAS na exposição Kandisky: tudo começa num ponto.

Itaú Cultural

22/09 (ter)
  • 20h – Espetáculo teatral performático BadeRna
24/09 (qui)
  • Das 8h30 às 13h – Cultura Acessível: curadoria, comunicação e formação de público, palestra com Viviane Panelli Sarraf
27/09 (dom)
  • Das 14h às 17h – Contação de histórias em português e em LIBRAS, com o Grupo Mão de Fada

 

SESC Vila Mariana

Slam do Corpo

Uma batalha de poesias, um jogo, uma celebração. Atualmente existe em diversas comunidades, no mundo todo. É um espaço da diversidade, um fórum, uma ágora.

Esse projeto é o primeiro slam de surdos e ouvintes do Brasil. Duplas de poetas (um surdo e um ouvinte) se apresentam ao mesmo tempo em português e LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), criando um encontro potente e inesperado entre as línguas.

O projeto reúne a experiência de três coletivos que têm aprofundado pensamentos e práticas sobre performance, depoimento e cidade: Corposinalizante, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos (criador do ZAP! Zona Autônoma da Palavra, 1º Slam de São Paulo) e Sarau do Burro, coordenado pelo artista e poeta Daniel Minchoni.

O projeto prevê cinco oficinas formativas, gratuitas e abertas a jovens e adultos surdos e ouvintes interessados em LIBRAS, e um Slam do Corpo no final.

Oficinas: De 16/09 a 14/10, quarta, das 18h30 às 21h30

Apresentação: 18/10, domingo, das 16h30 às 18h

 

Sesc Santana

Zabobrim – O Rei Vagabundo

Com Barracão Teatro. Espetáculo circense. Zabobrim, o palhaço vagabundo, remexendo no lixo, encontra uma lâmpada mágica e o gênio lhe concede três pedidos. Palhaço que é, depois de perder os dois primeiros, pede para se tornar Rei. Seu desejo é realizado e Zabobrim retorna ao passado, quando o fim da monarquia se anuncia e os reis estão perdendo suas cabeças.

Em Zabobrim, o rei vagabundo, o Barracão Teatro retomou os princípios do Circo Teatro e da Commedia dell’Arte para criar um espetáculo onde um palhaço, figura central na linguagem circense, se relaciona com os tipos representados pelas máscaras da Commedia. Em sua trajetória, o Barracão Teatro sempre criou espetáculos com esses gêneros de forma isolada, ora palhaço, ora commedia dell’arte, mas ao reconhecer no circo teatro o elo entre os mesmos, nada mais artisticamente instigante que juntá-los numa só obra. Duração: 90 minutos.

Com Audiodescrição.

Dia 26/09, sábado, às 21h.

 

Contos Sonoros da África

Esta apresentação Cristiano Gouveia conta histórias antigas provenientes de diversas culturas do continente africano. A música, aqui, figura como elemento central das narrações e ilustra personagens, situações e paisagens.

Tradução em libras.

Dia 26/09, sábado, às 16h.

 

O Sonho de Jerônimo

Espetáculo teatral. Jeronimo Jerimum tem um sonho recorrente e, por mais absurdo e impossível que possa parecer, vai tentar realizá-lo. Assim ele se envolve numa jornada rumo a um lugar distante, até descobrir que  aquilo o que busca está muito mais próximo do que ele poderia supor. Direção Eric Nowinski. Com A Fabulosa Companhia. Duração: 50 min.

Tradução em Libras

Dia 27/09, domingo, às 14h.

 

Sesc Pinheiros

Mãos de Vento e Olhos de dentro

Série de histórias para ver e ouvir, contadas em português e na Língua Brasileira de Sinais, simultaneamente. Com Mirela Estelles, educadora e contadora de histórias e Amarilis Reto, pedagoga pós-graduada em Linguagens da Arte, professora de surdos, intérprete e contadora de histórias. Inscrições no dia e local; vagas limitadas.

Dia 26/09, sábado, às 13h.

 

Sesc Belenzinho

Histórias na Palma da Mão

Composto por três integrantes, sendo uma delas intérprete de Libras, o Êba possui ampla pesquisa em cultura popular, na infância e a cultura surda. Esses eixos farão parte das atividades desenvolvidas no espaço, tendo o livro como protagonista. Além das leituras mediadas, o grupo estimulará a leitura compartilhada e as demais formas de se contar uma história, com livro, corpo e voz.

De 05/09 a 29/11, ter, qua, qui, sex, sáb, dom, das 14h às 16h.

 

Lei de Incentivo á Cultura. Patrocínio Eaton – Powering Business Worldwide. Apoio ProacSP – Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Realização MAM, Centro Cultural Banco do Brasil, Itaú Cultural, Museu Lasar Segall IBRAM – MINC, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Memorial da Resistência de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil Pátria Educadora.
Lei de Incentivo á Cultura. Patrocínio Eaton – Powering Business Worldwide. Apoio ProacSP – Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Realização MAM, Centro Cultural Banco do Brasil, Itaú Cultural, Museu Lasar Segall IBRAM – MINC, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Memorial da Resistência de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil Pátria Educadora.